Indie Pop

Machinery: Una explosión sonora contra lo establecido

Machinery: Una explosión sonora contra lo establecido

El dúo estadounidense Fake Dad, integrado por Andrea de Varona (ella/ella) y Josh Ford (él/él), que combina indie rock y dream pop de una manera fresca y transgresora. Nacidos en la efervescente Nueva York y radicados en Los Ángeles, estos dos artistas se conocieron en una fiesta universitaria en East Village en 2020 y, desde entonces, han sido inseparables tanto en lo personal como en lo musical.

Su música se nutre de pegadizos ganchos pop, guitarras de inspiración noventera con un toque crujiente, líneas de bajo contundentes y sintetizadores envolventes. El resultado es una mezcla embriagadora y colorida, en la que cada tema se siente como un pequeño universo propio, capaz de conectar de inmediato con su audiencia. Todo esto, sumado a una producción distintiva y una cálida entrega vocal, permite al dúo transmitir emociones intensas y mensajes profundos sin perder la frescura y accesibilidad de su estilo.



El sencillo «Machinery» aborda temas sociales con una mirada crítica y sin concesiones. La canción explora la presión a la que se ven sometidas las mujeres en la industria musical, obligadas a presentarse como “productos consumibles” para ser tomadas en serio. En palabras de Andrea de Varona, el tema surge como respuesta a una presentación en la que todas las artistas lucían exactamente el mismo sostén con tachuelas, en un ambiente de competencia desmedida y desconexión.

“Esta canción fue escrita como respuesta a la forma en que este tipo de odio de mujer a mujer (o, más generalmente, de artista a artista) perpetúa estos espacios, mientras los verdaderos culpables – nuestra triste sociedad gobernada por hombres blancos multimillonarios y narcisistas – pasan desapercibidos. Al final, el hombre es el que realmente estamos denunciando, el que se lleva todo mientras nosotras nos quedamos comiendo de su palma.”

Con «Machinery», Fake Dad no solo ofrece un tema enérgico y cargado de actitud, sino que también invita a una reflexión sobre cómo la opresión y la sexualización de la mujer se institucionalizan en el mundo del arte y la música. La fuerza del mensaje se equilibra con una propuesta musical accesible y envolvente, logrando que la crítica social resuene en un amplio público sin llegar a ser abrumadora.

Inspirándose en leyendas del rock como PJ Harvey, Stevie Nicks, Tina Turner, LCD Soundsystem y David Bowie, el dúo utiliza la ficción para explorar aspectos muy reales de sus vidas, incluyendo sus identidades y sexualidades. Este enfoque les ha permitido traspasar las barreras de los géneros y ofrecer una música que se siente auténtica y reveladora.

Su próximo proyecto, el EP “Holly Wholesome and the Slut Machine”, promete adentrarse en un mundo de personajes excéntricos – desde payasos enfurecidos que voltean hamburguesas hasta caballeros malditos y demonios enmascarados del sueño paralizante – que, a pesar de su apariencia ficticia, reflejan las complejidades de la vida real y las luchas internas de los artistas en una industria dominada por dinámicas de poder desiguales.


Julia Mestre Desata su Lado Salvaje con “Sou Fera”

Julia Mestre Desata su Lado Salvaje con “Sou Fera”

La música brasileña ha sido siempre un crisol de sonidos y emociones, y en los últimos años, una nueva generación de artistas ha revitalizado la escena con frescura y autenticidad. Entre ellos, Julia Mestre destaca como una cantante, compositora, multiinstrumentista, productora musical, actriz y directora creativa, Mestre ha sabido fusionar el encanto nostálgico de la MPB con influencias contemporáneas, creando una propuesta musical única y envolvente.

Nacida en Río de Janeiro, Julia Mestre cuenta con dos álbumes en solitario, un disco colaborativo y tres EPs, consolidando una trayectoria que la ha llevado a ganar un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa.

Su trabajo con Bala Desejo, un colectivo musical que ha conquistado públicos dentro y fuera de Brasil, ha sido clave en su reconocimiento internacional. Con un estilo que evoca la calidez y la sofisticación de artistas como Rita Lee y Marina Lima, pero con un aire fresco y moderno.



El lanzamiento de su nuevo sencillo, Sou Fera, marca una nueva etapa en su carrera. Inspirada en la energía de los viajes por carretera, la canción fusiona el aire etéreo del Balearic beat con el groove relajado del boogie brasileño y la sensibilidad del city pop japonés. La producción estuvo a cargo de la propia Julia, junto a Gabriel Quinto, Gabriel Quirino y João Moreira, logrando un sonido envolvente que transporta al oyente a un viaje sensorial por paisajes soleados y emociones intensas.

En sus propias palabras, Sou Fera representa la dualidad de la experiencia humana: la fortaleza exterior y la constante reinvención interna. “Quise reflejar el espíritu de la ‘mujer salvaje’: su sensibilidad y determinación, siempre persiguiendo sus sueños”, explica la artista. La canción también captura la sensación de estar en constante movimiento, de vivir entre escenarios, nuevas ciudades y culturas, pero también de lidiar con la introspección que conlleva ese estilo de vida.

Con un carisma arrollador, Julia Mestre sigue expandiendo su universo musical. Su próximo álbum promete consolidar su evolución artística y ofrecer un viaje sonoro que conecte el pasado y el futuro de la música brasileña.


Josephine Odhil: El Lado Más Oscuro y Conceptual del Pop Contemporáneo

Josephine Odhil: El Lado Más Oscuro y Conceptual del Pop Contemporáneo

La artista de origen neerlandés, Josephine Odhil, ha estado marcando huella en la escena musical con su propuesta de art pop oscuro y experimental. Basada en Ámsterdam, Odhil fusiona música y arte visual para crear una experiencia sensorial que invita a la introspección y el descubrimiento. Con un enfoque conceptual, su trabajo explora temas complejos como el lado más oscuro de la psique humana, a menudo inspirándose en la literatura, el cine y el simbolismo. Su música está dirigida a aquellos que se sienten atraídos por el misterio, la melancolía y lo oculto, y especialmente a los fanáticos de lo que se ha denominado “Pop Noir”.

El estilo musical de Josephine Odhil se caracteriza por una atmósfera densa y cautivadora, construida sobre bases de beats ásperos, sintetizadores inquietantes y melodías susurradas que invitan a perderse en su mundo sonoro. Su habilidad para jugar con el espacio y la tensión dentro de sus composiciones crea una sensación única, como si estuviera llevando a los oyentes a un viaje a través de las sombras. Cada canción tiene un aire de misterio, en donde lo emocional y lo visual se combinan para ofrecer una experiencia sensorial completa.



El más reciente sencillo de Odhil, “In The Dark”, ejemplifica la mezcla de sonidos hipnóticos y oscuros. Con una producción conjunta con Maurits Nijhuis y Joost van Eck, el tema destaca por sus graves distorsionados, una voz que parece flotar entre la niebla y una estructura que lleva al oyente de un espacio íntimo a una intensidad palpable. La transición hacia el minuto 1:29 es un momento clave, que marca un punto de inflexión en la canción y encapsula el estilo único de la artista.

Además de su música, la narrativa visual que acompaña su trabajo es crucial para entender el universo de Josephine Odhil. Cada imagen, cada videoclip, está impregnado de simbolismo y metáforas que refuerzan las emociones que ella busca transmitir. Su habilidad para integrar sus influencias artísticas en una sola propuesta hace que su música no solo sea una experiencia auditiva, sino también visual y conceptual.

Sus letras están llenas de simbolismo y referencias ocultas a sus fuentes de inspiración, lo que crea una conexión más profunda con su audiencia, invitando a los oyentes a descubrir los matices detrás de cada verso. Esta conexión se convierte en una especie de “conversación secreta” entre la artista y su público.

Con su próximo álbum en camino para principios de 2025, Josephine Odhil continúa explorando la oscuridad humana y llevando a su audiencia a lugares nunca antes imaginados. El “Pop Noir” que ha comenzado a definir su sonido no es solo una etiqueta, sino una invitación a sumergirse en un mundo sonoro y visual en el que lo desconocido se vuelve fascinante.


Boys Like You y otros himnos del corazón roto: Amelie Jat

Boys Like You y otros himnos del corazón roto: Amelie Jat

Amelie Jat originaria de Hong Kong y radicada en Londres, esta joven cantante, compositora y bailarina ha logrado crear una propuesta que se desliza entre géneros desde el pop dance hasta el pop-rock. Desde temprana edad, Amelie mostró un amor por la música, comenzando a tocar la batería a los tres años y luego adentrándose en la percusión orquestal. Esta pasión por la música la ha acompañado a lo largo de su vida, y fue a los 11 años cuando comenzó a escribir sus primeras canciones, convirtiéndose en una compositora autodidacta.

Su sonido ha evolucionado constantemente, pasando por varias etapas. En sus primeros años, el bedroom pop fue su sello distintivo, pero con el paso del tiempo, Amelie ha integrado influencias de artistas como Taylor Swift, Maisie Peters y LØLØ, dando lugar a una mezcla de pop refinado y letras introspectivas. Su álbum ‘for the plot’ de 2023 le permitió conectar con nuevos públicos y demostrar su crecimiento como artista, marcando un antes y un después en su carrera.



Recientemente, Amelie lanzó su sencillo “boys like you (leave girls dead inside),” un tema que refleja una de las facetas más sinceras y emocionales de su música. Con una letra que aborda el desamor y la reflexión sobre una relación fallida, la canción muestra la evolución de su estilo, fusionando un ritmo pegajoso y bailable con letras llenas de rabia y vulnerabilidad. En sus propias palabras, la canción es “enfadada, pero calma, como si una tormenta estuviera por estallar.”

La producción de este sencillo, realizada junto al productor nominado al Grammy James McMillan, destaca por su sofisticación y su capacidad para envolver al oyente en una atmósfera de emociones intensas. El tema presenta una estructura dinámica, donde los elementos de la percusión y la voz de Amelie juegan un papel crucial, llevando la canción a un crescendo de sentimientos y sensaciones.

Amelie no solo ha conquistado las plataformas de streaming, sino que también ha ganado una gran base de seguidores en redes sociales como TikTok, donde su autenticidad y vulnerabilidad conectan profundamente con su audiencia.


Kopernico: Un Viaje Interestelar a Través del Sonido

Kopernico: Un Viaje Interestelar a Través del Sonido

La música instrumental tiene el poder de evocar emociones sin necesidad de palabras, y Kopernico es un ejemplo de esta magia sonora. Originaria de Cancún, México, esta banda de dream pop rock instrumental ha logrado crear una identidad musical única, inspirada en el cosmos y la inmensidad del universo. Con un sonido misterioso y emotivo, Kopernico invita a embarcarse en un viaje a través del espacio.

Kopernico fue fundada por Esaú Barea, quien con su visión artística y talento musical comenzó a dar forma a un sonido que busca trascender los límites del lenguaje. Más tarde, se unirían Milton Ruiz en la guitarra y Mon Flowers en la batería, consolidando la esencia de la banda como un trío instrumental con un enfoque sonoro cinemático y evocador.

Desde sus inicios, Kopernico ha explorado distintos matices dentro del rock instrumental, fusionando elementos de dream pop, post-rock y ambient, creando paisajes sonoros que transportan al oyente a escenarios que van desde lo etéreo hasta lo energético y vibrante.



El 29 de noviembre de 2024, Kopernico lanzó su nuevo álbum titulado Hacia las Estrellas, en este disco, la banda combina la fuerza de la guitarra eléctrica con texturas envolventes de sintetizadores, beats electrónicos y percusiones cargadas de energía.

El álbum consta de 12 pistas que sumergen al oyente en una travesía musical sin palabras, donde la melancolía, la nostalgia, la felicidad y la esperanza se entrelazan en cada melodía. Hacia las Estrellas es un disco ideal para disfrutar en momentos de introspección, ya sea contemplando el cielo estrellado, explorando la naturaleza o simplemente dejando que la imaginación vuele.

Uno de los temas más destacados del álbum es «Artificial Love», el primer sencillo que introduce a los oyentes en la atmósfera del disco. Sobre esta canción, el medio Expansion Radial comentó:

“Kopernico logra capturar la dualidad del amor artificial: una mezcla de belleza y artificialidad, donde la perfección técnica se encuentra con la cruda realidad de las emociones humanas. Es una pieza que invita a la reflexión, a perderse en sus ritmos y melodías, y a encontrar un poco de uno mismo en su resonancia.”

Con Hacia las Estrellas, Kopernico ofrece una obra que es a la vez un refugio y un portal hacia lo desconocido. Para quienes buscan una experiencia sonora este álbum es algo que vale la pena explorar.


Carolina: Un Ritmo sin Pretensiones con Sabor a Pop-Rock

Carolina: Un Ritmo sin Pretensiones con Sabor a Pop-Rock

La propuesta de The Erly se plasma en Carolina, una canción que destaca por su ritmo sencillo y pegajoso, ideal para quienes disfrutan de influencias pop-rock sin complicaciones. La banda, originaria de Niles, Michigan, combina elementos de jam, soul y groove para crear una identidad sonora única que se experimenta de manera directa en este tema. La ejecución se presenta como un ejercicio de simplicidad, donde cada instrumento cumple su función con precisión y claridad. La interpretación vocal acompaña de forma equilibrada la base musical, permitiendo que la melodía se sienta accesible y memorable.

En Carolina se aprecia una producción que apuesta por la sencillez y el dinamismo, ofreciendo un ambiente musical que invita a la escucha sin exigencias excesivas. La canción se sustenta en una guitarra potente y rítmica, complementada por una batería que marca un pulso constante y una voz que se mueve con soltura por distintos registros. El resultado es un tema que se integra de manera natural en el panorama pop-rock actual, sin pretensiones grandilocuentes.



La estructura musical de Carolina se distingue por un arreglo pulido que equilibra la energía de los riffs con la cadencia de una base rítmica constante. La propuesta se siente moderna sin renunciar a las raíces del rock, invitando a los oyentes a dejarse llevar por su sencillez y naturalidad. Cada elemento se integra de forma que la canción se vuelve una experiencia agradable y fácil de disfrutar, sin excesos ni artificios. La capacidad de la banda para experimentar y, al mismo tiempo, mantener la coherencia en su sonido es palpable en cada compás.

En definitiva, Carolina de The Erly se presenta como una propuesta fresca y directa dentro del pop-rock, ideal para quienes buscan una canción que se asiente en el top de sus playlists sin complicaciones. El tema ofrece un equilibrio entre una producción detallada y una ejecución natural, convirtiéndolo en una opción entretenida para el público actual. Te invitamos a escuchar este sencillo pero cautivador tema y a descubrir cómo su ritmo pegajoso puede acompañar tus momentos cotidianos.


Stolen Serenades”: El Homenaje Poético de Noah Derksen a sus Influencias Musicales

Stolen Serenades”: El Homenaje Poético de Noah Derksen a sus Influencias Musicales

Noah Derksen es un artista con una carrera marcada por su talento como compositor, reconocido como Emerging Artist of the Year en los Canadian Folk Music Awards, Noah ha ganado rápidamente una reputación como “el compositor de los compositores”.

Originario de las vastas praderas de Canadá, Noah creció rodeado de la tranquilidad y belleza de la naturaleza, lo que, sin duda, influyó en su música introspectiva. Desde joven, mostró un interés por las letras y la poesía, y fue a los 19 años, después de presenciar el último concierto de Leonard Cohen en Winnipeg, cuando su vida dio un giro significativo. Aquel evento despertó en él la idea de cómo las palabras pueden tener un poder trascendental, sin importar el timbre de la voz, lo que lo impulsó a empezar a escribir sus propias canciones.

A lo largo de los años, Noah ha perfeccionado su arte a base de experiencia y reflexión, su estilo musical combina influencias del folk clásico con elementos modernos del indie y el rock, lo que le permite crear una sonoridad que, aunque contemporánea, mantiene una esencia atemporal.



Uno de sus trabajos más destacados es Sanctity of Silence (2023), un álbum que le valió una nominación como Songwriter of the Year en los Canadian Folk Music Awards. Este disco explora temas como el amor, la introspección y la conexión humana.

Ahora, Noah regresa con Stolen Serenades (febrero 2025), un álbum de versiones que rinde homenaje a aquellos artistas y canciones que han dejado una huella imborrable en su vida y su carrera. En Stolen Serenades, Derksen interpreta una selección de canciones que han marcado su camino como compositor, llevando al oyente a un viaje lleno de nostalgia y reflexión. Cada tema es una carta de amor a aquellos que lo inspiraron, una muestra de respeto y admiración por las figuras que han dado forma a la música de todos los tiempos.

En sus temas más recientes, como “If It Be Your Will”, una versión delicada y conmovedora de la famosa canción de Leonard Cohen, Noah logra transmitir una vulnerabilidad conmovedora. La instrumentación suave, combinada con su interpretación vocal apasionada, crea un ambiente casi mágico, invitando a la reflexión y la introspección.

Con su sensibilidad poética, su voz conmovedora y su habilidad para contar historias a través de la música, ha logrado ganarse un lugar en el corazón de muchos.


Desamor, Ironía y Synthpop: Gabe Lopez Brilla con su Música

Desamor, Ironía y Synthpop: Gabe Lopez Brilla con su Música

Gabe Lopez, es un cantante, compositor y productor que ha sabido conquistar tanto el mainstream como la escena indie queer con su sonido electrizante y su identidad auténtica. Gabe ha construido una carrera colaborando con grandes nombres de la industria. Su trabajo ha sido reconocido en producciones como RuPaul’s Drag Race, donde ha aportado su talento como compositor y productor, lo que le valió una nominación al Emmy en 2023. Además, recientemente coescribió y coprodujo el nuevo tema principal de Dora the Explorer, demostrando su versatilidad para crear música tanto para la cultura pop como para la televisión.

No solo ha trabajado detrás de escena; también ha compartido escenario con leyendas. Gabe abrió la gira de Belinda Carlisle en EE.UU. y el Reino Unido, presentándose en recintos icónicos como Indigo at The O2 en Londres, Manchester Academy, Glasgow Royal Concert Hall, The Fonda en Los Ángeles y B.B. King’s NYC.



Su música fusiona elementos de synthpop, electro pop, R&B y funk, evocando la esencia del pop de los años 80 con una producción moderna. Su voz poderosa y expresiva, junto con sus letras que exploran el amor, la pasión y el autodescubrimiento, han conectado con una audiencia global.

Canciones como “High 4 U” y “Can We Do A Little More Than Talk?” son prueba de su evolución como artista, mostrando una libertad creativa que lo aleja de las convenciones y lo posiciona como un referente del pop queer contemporáneo.



Uno de sus mas recientes lanzamientos “I Am Absolutely and Without a Doubt I’m Almost Sure” nos atrapa con su base rítmica vibrante, sintetizadores luminosos y una voz que transmite emoción con cada palabra. Gabe Lopez juega con la ironía en su letra, reflejando ese momento en el que insistimos en que hemos superado a alguien, pero el corazón dice lo contrario.

“I am absolutely and without a doubt I’m almost sure… I’m over you, I’m over you.
I am definitely and entirely it’s mostly true… I’m over you, I’m over you.”

Con una fusión de synthpop, electro-pop y un toque de funk, Gabe Lopez entrega una canción que fácilmente podría convertirse en un clásico.


“Flotando en el Amor: La Experiencia Onírica de ‘Lemongrass City'”

“Flotando en el Amor: La Experiencia Onírica de ‘Lemongrass City'”

Bubble Tea and Cigarettes, una banda que fusiona sonidos nostálgicos, su más reciente sencillo, “Lemongrass City”, nos sumerge en una atmósfera de nostalgia, amor y una quietud envolvente. Desde el primer acorde, nos envuelve en una atmósfera que nos hace sentir como si estuviéramos flotando. Los sintetizadores suaves y los grooves relajados crean un paisaje sonoro etéreo, mientras que las voces susurrantes de Kat y Andi nos sumergen en un estado casi onírico. Es como si la canción nos hablara al oído, de manera íntima, sin prisas, dejándonos llevar por sus melodías suaves y pegajosas.

Lo que distingue a este sencillo es la capacidad de la banda para mezclar sonidos psicodélicos con una suavidad que, lejos de ser ligera, logra profundizar en el alma del oyente. Los sintetizadores son nostálgicos, evocando una sensación de tiempos pasados, mientras que la voz suave y casi etérea parece caminar sobre la línea de la intimidad y el deseo.



A nivel lírico, “Lemongrass City” es un himno a la sensación de estar completamente sumergido en el amor, esa fase en la que todo parece ligero y lleno de promesas. La canción presenta frases como “your scent of lemongrass / is all over my sheets”, que evocan una conexión tan cercana con otra persona que la presencia de esa persona parece impregnar todos los rincones de nuestra vida. Es un amor que se siente tangible, que se queda con nosotros en cada momento, en cada rincón de nuestra existencia.

La narrativa de la canción también habla de la emoción de escapar juntos, de dejar atrás la rutina y embarcarse en un viaje lleno de sueños. El verso “what if we just go all the way until we can see the ocean?” nos invita a imaginar un futuro juntos, lejos de las preocupaciones del día a día, buscando libertad en la compañía de esa persona especial.

La alternancia entre sus voces de hombre y mujer crea una conversación sonora que no solo enriquece la canción, sino que también añade una capa de complejidad emocional. Es como si la canción fuera una charla entre dos seres que se entienden profundamente, pero que también se pierden en la búsqueda de algo más grande.

Este enfoque dinámico también se extiende a su proceso creativo. Formada en la ciudad de Nueva York y ahora basada en Seattle, la banda ha construido una identidad sólida a lo largo de los años, llena de vulnerabilidad y sinceridad. Su música es un reflejo de las experiencias personales de Kat y Andi, quienes, a pesar de haber crecido en familias tradicionales, siempre se sintieron algo ajenos, como si su lugar en el mundo no estuviera completamente definido. Esa sensación de ser “extraños” o “alienígenas” es algo que se refleja en sus composiciones, creando una atmósfera de introspección y honestidad.


Entre la nostalgia del pop y el Rock: El relato musical de The Royal Foundry en I Don’t Wanna Talk

Entre la nostalgia del pop y el Rock: El relato musical de The Royal Foundry en I Don’t Wanna Talk

Con una cadencia que se mantiene constante y una fusión de influencias indie pop, toques de pop tradicional y matices rock, The Royal Foundry nos presenta I Don’t Wanna Talk. La canción se desenvuelve con una naturalidad que refleja una evolución orgánica en su composición. Desde el inicio se percibe una atmósfera que evoca la esencia de historias de adolescencia y el paso del tiempo. Su propuesta se enmarca en un relato personal, sin recurrir a adornos excesivos. Es una invitación a revivir momentos llenos de nostalgia y sensibilidad.

La propuesta musical de I Don’t Wanna Talk se fundamenta en un ritmo constante que acompaña las letras de forma equilibrada. La integración de elementos del indie pop y el pop tradicional crea un ambiente que se desarrolla de manera progresiva. Las voces, que se sienten auténticas, se mezclan de forma armónica con la instrumentación, reforzando la narrativa de la canción. Este ensamblaje de sonidos logra captar la atención sin saturar la experiencia auditiva. La combinación de géneros se convierte en un puente entre lo clásico y lo contemporáneo.



El origen de I Don’t Wanna Talk se remonta a una sesión nocturna, en un espacio cargado de recuerdos y emociones. La composición tuvo lugar en el cuarto de la infancia de Jared, tras el desafortunado episodio de un incendio en la casa que marcó un antes y un después para la dupla. Este ambiente de intimidad y melancolía despertó una oleada de memorias adolescentes y nostalgia. La narrativa de la canción se nutre de vivencias reales, lo que le otorga una autenticidad palpable. Los matices autobiográficos se funden con la atmósfera del lugar, creando un relato sensible y personal.

Inspirada en la estética de películas y series de finales de los 90 y principios del 2000, I Don’t Wanna Talk entrelaza sutilmente elementos románticos con una historia de amor propia de la juventud. La letra evoca la vulnerabilidad y la conexión que se experimentan en esos momentos de la vida en que las emociones se sienten intensas y a la vez frágiles. La fusión de lo cinematográfico y lo personal le da a la canción un carácter atemporal. Esta dualidad enriquece la propuesta sin necesidad de sobreenfatizar sus matices sentimentales. El resultado es una narración sonora que se percibe tanto íntima como universal.