Dream Pop

Housewife: La Nueva Sensación del Indie Pop Canadiense Que Está Conquistando el Mundo

Housewife: La Nueva Sensación del Indie Pop Canadiense Que Está Conquistando el Mundo

La artista canadiense Housewife, cuyo nombre real es Brighid Fry, ha irrumpido en la escena musical con una propuesta fresca y personal. A tan solo 20 años, Fry ha logrado consolidarse como una de las voces más prometedoras del indie-pop. Su proyecto solista, Housewife, ha sido el vehículo perfecto para explorar su identidad, su queerness y sus luchas personales, todo dentro de un sonido que combina lo lo-fi, lo melancólico y lo experimental.

Antes de emprender su carrera en solitario, Fry fue parte del dúo Moscow Apartment, con el que ganó un premio en los Canadian Folk Music Awards gracias a su EP debut. Sin embargo, fue en 2022 cuando Housewife se consolidó como un proyecto propio, dejando atrás su etapa en grupo y tomando el control de su carrera de forma completamente individual.

Su música abarca desde sonidos alternativos hasta el indie-pop más contagioso, siempre con un enfoque en letras honestas y vulnerables. A lo largo de sus primeros trabajos como Housewife, Fry ha tratado temas como la identidad queer, la autocrítica, las expectativas sociales y la búsqueda de pertenencia, todo desde una perspectiva profundamente introspectiva.



Su reciente sencillo, “Work Song”, es el reflejo perfecto de todo lo que Housewife representa: una combinación de energía, vulnerabilidad y autoconocimiento. El tema, parte de su próximo EP Girl of the Hour (que saldrá el 7 de marzo), aborda la tensión entre la ambición y el agotamiento. La canción ofrece una mirada honesta (y a veces cómica) sobre las expectativas personales, el burnout y la lucha interna que muchos enfrentan al intentar equilibrar el trabajo y la vida personal.

En palabras de Housewife, “Work Song” es sobre sentirse insatisfecho con uno mismo y con el rumbo que toma la vida:

“Tengo expectativas muy altas de mí misma, pero también hábitos muy poco saludables, así que oscilamos entre ser una workaholic y estar completamente quemada. Quería hacer una burla de mí misma, pero también procesar el hecho de que esto es un problema válido en mi vida. Esta canción es para todos los que tienen dificultades para organizarse y, a veces, se sienten como un desastre.”

El sencillo se caracteriza por una melodía pegajosa, guitarras crujientes y una producción que juega con el contraste entre lo caótico y lo melódico, lo que le da un toque único a la propuesta de Housewife.

Housewife no es solo una de las promesas del indie-pop, sino también una voz importante dentro de la comunidad queer. Su música refleja su proceso de autodescubrimiento y su activismo, especialmente en temas como los derechos reproductivos, la libertad LGBTQ+ y la justicia social. La artista se ha involucrado activamente en iniciativas como Music Declares Emergency, un colectivo que lucha por la acción urgente frente a las crisis climáticas, algo que también se ve reflejado en su trabajo


De las Estrellas al Frío: El Viaje Musical de Richard Tyler Epperson

De las Estrellas al Frío: El Viaje Musical de Richard Tyler Epperson

Richard Tyler Epperson es un cantante y compositor independiente de Salt Lake City, Utah, que, a lo largo de casi una década, ha demostrado una dedicación inquebrantable a su música desde sus inicios con su primer álbum Falling Between The Stars en 2013, Epperson ha recorrido un largo camino.

En 2021, con el lanzamiento de su EP Another Day, Epperson alcanzó un nuevo nivel de madurez musical, consolidando su lugar como un artista que no teme experimentar y arriesgarse en busca de la autenticidad sonora. Canciones como “When I Build My World” ofrecieron una narrativa emocionante, con letras que resonaban profundamente en la audiencia, mientras su estilo Indie Pop y Folk continuaba evolucionando de manera orgánica.



Con su cuarto proyecto A Wandering Mind, lanzado el 1 de enero de 2023, Epperson ha dado un paso más en su carrera, entregando una obra vibrante que combina la sutileza emocional con la experimentación sonora.

“I Love It When It’s Cold” es una canción que mezcla influencias del Indie Pop y el Dream Pop, la naturaleza soñadora y etérea de “I Love It When It’s Cold” nos envuelve como una suave brisa invernal, ofreciéndonos un refugio emocional y una experiencia auditiva que se siente personal y profundamente auténtica. Su voz, suave y envolvente, transmite una sinceridad que es la marca distintiva de todo su trabajo.


Cici Arthur deslumbra con “Cartwheels for Coins”: Una gran propuesta indie

Cici Arthur deslumbra con “Cartwheels for Coins”: Una gran propuesta indie

Cici Arthur es un nombre que comienza a resonar dentro del mundo indie, y su nueva canción “Cartwheels for Coins” es una clara razón de por qué. Este proyecto colaborativo entre los músicos de Toronto Chris A. Cummings, Joseph Shabason y Thom Gill ha dado vida a una propuesta que, aunque sencilla en apariencia, desborda elegancia. Con un ritmo pausado y una instrumentalización delicada, la canción crea una atmósfera íntima que te transporta a un lugar donde la nostalgia y la serenidad coexisten en perfecta armonía.

La voz ligera y bien controlada de Cici Arthur es sin duda uno de los puntos más destacados de “Cartwheels for Coins”. Acompañada por toques dulces en la producción, su interpretación es una clase de sutileza, logrando capturar la atención sin necesidad de grandes artificios.



El proyecto Cici Arthur surge de una curiosa combinación de talentos y experiencias, todos ellos profundamente enraizados en la escena musical de Toronto. Aunque llevan años compartiendo la misma ciudad, la colaboración entre Chris A. Cummings, Joseph Shabason y Thom Gill refleja esa sensación de descubrimiento y familiaridad que a menudo se experimenta al explorar rincones ocultos de un vecindario conocido. Así es como “Cartwheels for Coins” se presenta: como un paseo por territorios musicales ya transitados, pero siempre capaces de sorprender con nuevas texturas y detalles.

La música de Cici Arthur tiene ese raro don de hacerte sentir en casa, aunque estés explorando nuevos sonidos. “Cartwheels for Coins” logra evocar esa mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si el oyente se adentrara en un paisaje sonoro familiar pero lleno de recovecos inexplorados. Esto se debe en gran parte a la habilidad de los tres músicos para tejer una narrativa musical que, sin ser abrumadora, deja una huella profunda.


‘Marble Halls’: Un Viaje musical con tintes dulces y Experimentales

‘Marble Halls’: Un Viaje musical con tintes dulces y Experimentales

En el vasto paisaje del indie pop, siempre hay joyas que destacan por su capacidad para crear atmósferas que transportan al oyente. Marble Raft, el dúo sueco compuesto por Olle Söderström y Gabrielle Werme Baker, ha logrado precisamente eso con su nuevo sencillo “Marble Halls”, un tema que combina el indie pop y el dream pop con toques experimentales que le dan un aire fresco y profundamente original. Desde las primeras notas, la canción envuelve en una atmósfera envolvente, llena de capas instrumentales que parecen fluir como olas, creando un espacio sonoro único.

La clave de “Marble Halls” está en la interacción de las voces de Olle y Gabrielle, cuyas armonías aportan un contraste interesante, logrando que la canción se sienta tanto íntima como expansiva. Este juego de voces, junto con la rica textura musical compuesta por sintetizadores analógicos, guitarras de 12 cuerdas y el característico sonido del mellotron, nos invita a sumergirnos en un universo sonoro donde cada detalle parece cuidadosamente colocado. La canción logra mantenerte enganchado, no por la grandiosidad de su ritmo, sino por la sutileza y la profundidad de sus arreglos.



Marble Raft no es ajeno a la creación de atmósferas cargadas de emoción. Desde su debut en 2021 con el álbum Geography A, han demostrado su maestría para combinar elementos etéreos con exuberancia pop, y “Marble Halls” es una evolución natural de ese sonido. Inspirados por bandas como Wild Nothing, M83 y Cocteau Twins, el dúo ha logrado fusionar sus influencias con un estilo propio, donde los sintetizadores de cuerdas y el auto arpa se entrelazan para crear algo que, aunque nostálgico, se siente totalmente contemporáneo.

El próximo álbum de Marble Raft, del cual “Marble Halls” es el tercer adelanto, promete seguir explorando estos paisajes sonoros llenos de capas y matices. Aunque aún falta para su lanzamiento oficial en la primavera de 2025, cada nuevo sencillo deja claro que el dúo sigue empujando los límites de su sonido, buscando siempre nuevas formas de desafiar las expectativas dentro del indie pop.

En resumen, “Marble Halls” es más que una simple canción, es una experiencia que te invita a dejarte llevar por su atmósfera con toques dream pop. Marble Raft ha logrado una vez más crear una pieza que, aunque arraigada en lo familiar, se siente fresca y renovada. Si eres un amante de los sonidos etéreos y las producciones cuidadas, este tema es un viaje que no querrás perderte.


Recuerdos y Riffs: ‘Those Were the Days’ de Elisabeth Pixley-Fink

Recuerdos y Riffs: ‘Those Were the Days’ de Elisabeth Pixley-Fink

Elisabeth Pixley-Fink es una de las voces más intrigantes dentro de la escena de Michigan. Con una carrera que abarca desde las suaves melodías folk hasta el enérgico rock de garage, su música captura la esencia de la vulnerabilidad humana, la nostalgia y el caos emocional, todo mientras se mantiene fiel a un sonido visceral y auténtico.

Desde sus inicios, Pixley-Fink mezcla con el folk y el punk. Su estilo ha sido comparado con el de artistas como Liz Phair, quien también supo canalizar esa energía cruda y emocional que caracteriza al movimiento riot grrrl. Sin embargo, Elisabeth logra mantener una identidad propia, que va más allá de la rebeldía juvenil para adentrarse en temas de introspección y autodescubrimiento.

Uno de los sencillos más destacados de su carrera, “Those Were the Days”, es un claro ejemplo de su capacidad para fusionar lo melódico con lo visceral. Con un inicio lleno de retroalimentación y un riff de guitarra envolvente, la canción nos lleva por un recorrido lleno de intensidad emocional, desde la euforia de la juventud hasta las cicatrices de un amor perdido. La producción, que incluye elementos de guitarras distorsionadas y una batería sólida, crea una atmósfera única que captura la esencia de esa época en la que todo parece posible.



Elisabeth, en sus propias palabras, describe la canción como “un himno indie-rock crudo y lleno de angustia, que captura la intensidad desenfrenada del deseo juvenil, la emoción de la aventura y el dolor de la decepción juvenil”. A través de sus letras, la canción invita al oyente a reflexionar sobre la naturaleza efímera del tiempo y la belleza dolorosa de los recuerdos.

La colaboración con el productor John Hanson en Detroit añadió un toque contemporáneo, con la incorporación de sintetizadores y guitarras auxiliares que enriquecieron el sonido sin perder la esencia punk y garagera que caracteriza a Pixley-Fink. Este equilibrio entre lo crudo y lo pulido refleja a la perfección la dualidad de la canción, que ofrece momentos de introspección y de liberación emocional.

“Those Were the Days” es el tercer sencillo de su próximo álbum Heartsink, que promete continuar explorando temas de crecimiento personal, relaciones complicadas y las emociones que nos definen a lo largo de nuestra vida. Con una base de indie rock, pero con capas de texturas que van desde lo suave y melódico hasta lo más crudo y eléctrico, Pixley-Fink está creando un álbum que no solo hará que el público baile, sino que también los haga pensar y sentir profundamente.


“YOU LOOK JUST LIKE ME”: El Viaje de Bestfriend en la Búsqueda de Sí Mismos

“YOU LOOK JUST LIKE ME”: El Viaje de Bestfriend en la Búsqueda de Sí Mismos

Bestfriend es un dúo de música pop alternativo formado por dos jóvenes artistas: Stacey Kim, una cantante y multiinstrumentista coreano-canadiense radicada en Vancouver, y Kaelan Geoffrey, productor y vocalista canadiense que vive en Toronto. A pesar de la distancia geográfica que los separa, el dúo ha logrado crear una conexión única a través de su música, que refleja las complejidades de la identidad, el crecimiento personal y las relaciones interpersonales.

Desde sus inicios, Bestfriend ha trabajado a distancia, una dinámica que ha marcado su proceso creativo. Stacey escribe las canciones y graba demos que luego Kaelan produce, intercambiando archivos y colaborando en cada aspecto del sonido de sus canciones. Esta colaboración remota ha permitido al dúo explorar su música de una manera única, combinando elementos de pop, synth-pop y alt-pop con letras profundas y emotivas.

El proyecto Bestfriend nació en 2018 a través de una mezcla de amistad y la posibilidad de conectarse en línea. Su primer sencillo, “Television ’99”, apareció en 2019, seguido de otros lanzamientos que capturaron la atención de los fans y de la crítica.



El sonido de Bestfriend se caracteriza por ser melódico, atmosférico y a menudo nostálgico, con letras que exploran las emociones y los dilemas del ser humano, particularmente en su proceso de maduración y la búsqueda de identidad. En sus canciones, Stacey y Kaelan reflexionan sobre lo que significa crecer, las influencias externas que nos moldean y cómo las relaciones interpersonales pueden definir quiénes somos.

Uno de los temas recurrentes en su música es la conexión humana, específicamente cómo nuestras identidades están inevitablemente entrelazadas con las de las personas a nuestro alrededor. Su último sencillo, “YOU LOOK JUST LIKE ME”, aborda precisamente esta idea. Con una producción que combina sintetizadores etéreos y un bajo pulsante, la canción explora la forma en que absorbemos las características y experiencias de las personas que amamos, y cómo esas influencias nos dan forma, incluso cuando no somos conscientes de ellas. La letra invita a reflexionar sobre la necesidad de los demás para entendernos a nosotros mismos, a veces de una manera que nos resulta incómoda pero, a la vez, profundamente humana.

Ahora, con su próximo EP programado para la primavera de 2025, Bestfriend está en un momento de transformación. El reciente sencillo “WHY DO WE DO THIS?”, lanzado en noviembre de 2024, da un adelanto del sonido que se espera para su nuevo proyecto, explorando temas de dudas existenciales y la lucha interna que todos enfrentamos al tratar de seguir adelante en medio de la incertidumbre.


Amelie Lucille: La Promesa del Indie Oscuro

Amelie Lucille: La Promesa del Indie Oscuro

Amelie Lucille es una cantante y compositora de 16 años originaria de Nueva York, que ha logrado destacarse por su voz profunda, mucho más allá de su corta edad. Amelie ha sabido conectar con su audiencia de una manera auténtica y conmovedora. Su estilo musical refleja una pasión por las raíces del rock alternativo, el post-punk y la música gótica, y se caracteriza por una atmósfera melancólica y envolvente.

Aunque es joven, la influencia de artistas icónicos como The Cure, Cocteau Twins, Björk y The Sundays es clara en su música. Estas figuras clave en la música alternativa y gótica han marcado profundamente el sonido de Amelie, aportando una estética emocionalmente cargada y sombría a sus composiciones. Su estilo, que muchos definen como de un “alma vieja”, fusiona la introspección de la música alternativa con una atmósfera casi etérea, lo que la convierte en una artista única en su generación.



En “At All”, Amelie captura la sensación de estar en una relación que ya no tiene futuro, pero en la que aún persiste el deseo de aferrarse a lo conocido. La canción está estructurada en cuatro secciones que fluyen de manera natural, sin un patrón tradicional, lo que refuerza la idea de incertidumbre y transición que atraviesa el tema. Amelie ha mencionado que la canción está influenciada por artistas como Adrianne Lenker, Alex G, TV Girl y Mk.Gee, quienes aportaron a la creación de un sonido único y envolvente.

Desde su primer álbum homónimo, lanzado en junio de 2023, Amelie ha demostrado su capacidad para contar historias de una manera única, fusionando lo personal con lo universal. Cada una de sus canciones refleja una visión sincera del mundo, ofreciendo a sus oyentes una ventana a sus pensamientos y emociones más profundos.

Su música, profundamente personal y apasionada, es una invitación a explorar el lado más oscuro y emocional del ser humano, y promete seguir sorprendiendo a su creciente base de seguidores en los próximos años.


Same Eyes y su “Don’t Let Go”: Un Viaje Sonoro Entre el Sueño y la Realidad

Same Eyes y su “Don’t Let Go”: Un Viaje Sonoro Entre el Sueño y la Realidad

Same Eyes es una banda de synth-pop originaria de Ann Arbor, Michigan, quienes a traves de la música electrónica y el pop de los años 80, fusonan una energía vibrante y contemporánea. Formada en 2019 por Alex Hughes y Chad Pratt, Same Eyes ha logrado crear un sonido único que abarca desde el dream pop y el shoegaze hasta el minimal synth, todo envuelto en una atmósfera envolvente y etérea.

Con influencias diversas, donde el ambiente onírico de las bandas de rock ambiental pioneras se mezcla con la energía de una fiesta a las 3 de la mañana. El resultado es una experiencia sonora que captura la oscuridad asi como la luz, explorando los contrastes emocionales del mundo moderno.

El proceso creativo de la banda es interesante, ya que gran parte de su trabajo se ha producido a distancia, con Pratt en Michigan y Hughes en Ohio. A través del intercambio constante de ideas por correo electrónico, han logrado construir un sonido multifacético y vibrante que evoluciona constantemente. Con una base de ritmos inventivos, cortes de sintetizadores brillantes y capas densas de melodías superpuestas, Same Eyes crea canciones complejas pero accesibles, llenas de matices y texturas que invitan a la reflexión.



Don’t Let Go es una de las composiciones más destacadas del próximo álbum de Same Eyes, Love Comes Crashing. En este tema, la banda sigue explorando su característico estilo: capas densas de sintetizadores, líneas de bajo que flotan con suavidad pero que tienen un impacto profundo, y melodías que se deslizan suavemente en la conciencia del oyente. La canción se nutre de influencias del dream pop y shoegaze, pero también de la síntesis minimalista que caracteriza a muchos de sus temas anteriores. La producción, realizada en su propio estudio, tiene una atmósfera etérea que, junto a la masterización de Warren Defever (His Name Is Alive) en Third Man Records, logra una mezcla perfecta entre la claridad de los sonidos electrónicos y la calidez de las texturas más orgánicas.

El tema refleja la habilidad de Same Eyes para navegar entre lo introspectivo y lo expansivo, con la letra de Hughes que oscila entre la fantasía alucinógena y una visión cruda de la emoción humana. La lírica puede ser descarnada y realista, o transportarnos a paisajes irreales donde la realidad se diluye en la experiencia. Este contraste se convierte en el alma de la banda, que no teme desdibujar los límites entre la claridad y la confusión, el éxtasis y la desilusión.


Cris Liav: Un Pop Soñado y Profundo en “Nadie Como Tu”

Cris Liav: Un Pop Soñado y Profundo en “Nadie Como Tu”

Cris Liav nacida en Albacete y actualmente afincada en Madrid, con una formación musical que comenzó a una edad temprana en el conservatorio, Cris ha dedicado los últimos años a perfeccionar su técnica vocal, composición y producción musical, lo que le ha permitido consolidarse como una de las figuras emergentes más interesantes dentro del pop alternativo.

El estilo de Cris Liav se caracteriza por una fusión de indie, dream pop, bedroom pop y pop alternativo, con matices de folk y electropop. La artista aborda en sus canciones temas universales como el amor, la vulnerabilidad, la autocomprensión y la búsqueda de libertad, invitando a sus oyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias emocionales. La sensibilidad con la que Cris transmite estos sentimientos la convierte en una voz única en la música contemporánea.

Su habilidad para crear melodías que se sienten tanto frescas como atemporales le ha permitido conectar con una audiencia diversa. Las influencias de grandes artistas internacionales como Taylor Swift, Lana Del Rey, Caroline Polachek o Chappell Roan se entrelazan con las de figuras del panorama musical español como Amaia y Ganges, creando una mezcla de sonidos que resuenan con su identidad única.



En su más reciente lanzamiento, “Nadie como tú”, Cris Liav nos presenta un himno alt-pop que, con su sonido envolvente y casi onírico, combina beats suaves con arreglos que crean una atmósfera hipnótica. La artista habla sobre las complejidades del amor y la incertidumbre del futuro, explorando temas como la fragilidad de los sentimientos y la dificultad de aceptar la felicidad por miedo a que se termine.

Frases como “soy incapaz de asimilar la felicidad, es mi cerebro temiendo que llegue el final” y “me sigo pellizcando, no hay nadie como tú” capturan esa mezcla de temor y emoción intensa que acompaña a las relaciones profundas. Con una voz suave y conmovedora, Cris logra transmitir la ambigüedad emocional que caracteriza los momentos de amor y duda.

Actualmente, Cris Liav se encuentra en pleno proceso de preparación para el lanzamiento de su primer EP, que se espera para finales de 2024. Este nuevo trabajo promete seguir la misma línea emotiva y experimental que sus sencillos anteriores, combinando sonidos vanguardistas con letras cargadas de contenido introspectivo. A medida que se adentra en nuevas fases de su carrera, la artista continúa demostrando su capacidad para crear música que no solo conecta a nivel sonoro, sino que también invita a la reflexión profunda sobre las emociones humanas.


Chic Chameleon: Melancolía y Paisajes Sonoros desde las Praderas Canadienses

Chic Chameleon: Melancolía y Paisajes Sonoros desde las Praderas Canadienses

Desde las praderas canadienses hasta las atmósferas etéreas de sus composiciones, Chic Chameleon es un proyecto que invita a la introspección y los sonidos etereos. Detrás de este alias artístico se encuentra Patrick Froese, un multiinstrumentista y productor originario de Edmonton, Alberta, cuya música fusiona géneros como el Dream-Pop y el Shoegaze para crear paisajes sonoros llenos de melancolía y profundidad emocional.

Patrick creció en una granja familiar en las amplias praderas de Canadá, un entorno que influyó en su sensibilidad musical y en la estética de su sonido. Tras completar sus estudios secundarios, decidió dedicarse por completo a la música, estudiando composición y producción en la Universidad MacEwan en Edmonton. Además de graduarse con distinción, Patrick complementó su formación con clases de ingeniería de audio, habilidades que le permitieron grabar y mezclar sus propios temas.

Desde 2019, Patrick ha dado vida a Chic Chameleon, un proyecto musical que refleja su conciencia introspectiva y melancólica. Inspirado en géneros como el Dream-Pop y el Shoegaze, Patrick crea piezas con reverberaciones exuberantes, delays envolventes y tonos de coro almibarados. Estos elementos, combinados con líneas de guitarra texturizadas, sintetizadores graduales y melodías vocales hipnóticas, construyen un sonido envolvente que transporta al oyente a un estado de contemplación.



“Shade Your Way” surge de una exploración musical que comenzó con una línea arpegiada en el bajo. La combinación de vocales suaves con las cálidas frecuencias del instrumento crea un ambiente envolvente que resulta hipnótico. Esta canción aborda los sentimientos persistentes después de una amistad tóxica que se salió de control, sirviendo como una vía de escape y reflexión para Patrick. La profundidad de la pista se ve acentuada por las atmósferas sutiles y la voz femenina, que añade un matiz emocional y narrativo a la composición.



Por otro lado “Head Against The Floor” surgió durante la Navidad de 2023, un momento de reflexión personal marcado por el peso emocional de la temporada y los recuerdos de una ruptura familiar. La canción explora temas de irreversibilidad y pérdida, usando una instrumentación vehemente que resuena con fuerza en el oyente. Por su parte, “Shade Your Way” destaca por su inicio en el bajo, con suaves vocales que flotan sobre una línea arpegiada y cálida. La pista es una catarsis musical que aborda las emociones residuales tras una amistad tóxica que salió de control, combinando melancolía con una atmósfera envolvente y sutil.

Cada composición de Chic Chameleon funciona como un “lienzo sonoro”, donde Patrick despliega su habilidad para transmitir emociones complejas. Temas como la soledad, las relaciones y la melancolía son recurrentes en su obra, expresados con elegancia a través de letras introspectivas y melodías etéreas.