Rock

“Golden Child”: 12 Stones entre rabia y corazón

“Golden Child”: 12 Stones entre rabia y corazón

Con “Golden Child”, 12 Stones reafirma su lugar como una de las bandas más sólidas y emocionales del rock alternativo estadounidense. Originarios de Mandeville, Louisiana, el grupo vuelve a conectar con sus raíces para entregar un sencillo intenso, honesto y cargado de significado, donde la potencia sonora se combina con una narrativa profundamente personal.

La canción explora las complejidades de las relaciones familiares, abordando temas como la herida emocional, las expectativas y la resiliencia. Paul McCoy ofrece una interpretación vocal conmovedora, moviéndose con naturalidad entre la vulnerabilidad y la rabia contenida, logrando que cada verso golpee de forma directa al oyente. Su voz se convierte en el eje emocional del tema, transmitiendo una sinceridad que rara vez se disimula tras la producción.



Musicalmente, “Golden Child” se sostiene sobre guitarras contundentes y bien definidas, con un solo de Eric Weaver que eleva la tensión dramática y deja una huella duradera. La base rítmica de Kevin Dorr en el bajo y Aaron Gainer en la batería aporta solidez y empuje, guiando la canción a través de sus momentos más introspectivos y sus explosiones de energía. La influencia de bandas como Three Days Grace o Skillet es perceptible, aunque 12 Stones mantiene una identidad basada en contrastes y emoción directa.

Más que un sencillo, “Golden Child” se presenta como un himno sobre las cicatrices familiares y la capacidad de seguir adelante. Es una prueba de que, a pesar del paso del tiempo, 12 Stones conserva intacta su habilidad para conectar con el público y ofrecer rock alternativo cargado de intensidad, verdad y corazón.


The Notwist y la fuerza experimental de “How the Story Ends”

The Notwist y la fuerza experimental de “How the Story Ends”

Hablar de The Notwist siempre implica reconocer una trayectoria marcada por la exploración y la reinvención. La banda alemana, con sede en Múnich, ha sabido moverse entre la melancolía y la energía positiva, construyendo un lenguaje musical que se adapta a los tiempos sin perder identidad. Su regreso con News from Planet Zombie confirma esa capacidad de responder a un mundo caótico con canciones que, más allá de lo inmediato, buscan un espacio de reflexión y conexión.

En ese marco aparece “How the Story Ends”, una propuesta que aparenta sencillez pero que está llena de ingenio. El tema se sostiene en un ritmo muy inteligente, capaz de atrapar desde el primer instante. La manera en que la banda maneja el rock con un toque experimental le da un carácter distintivo, mostrando que la innovación puede convivir con estructuras accesibles. Es una canción que se abre paso con naturalidad dentro del repertorio del grupo.



La dinámica de The Notwist en este nuevo trabajo se apoya en la colaboración de su formación ampliada, con músicos que aportan matices diversos. En “How the Story Ends”, esa pluralidad se traduce en un sonido que fluye con frescura, sin perder la coherencia que caracteriza al trío central de Markus y Micha Acher junto a Cico Beck. La canción refleja la intención de la banda de seguir expandiendo su lenguaje, manteniendo siempre un pie en lo experimental.

Al escuchar “How the Story Ends”, se percibe un equilibrio entre lo reflexivo y lo vibrante. La pieza no busca imponerse con estridencia, sino con la inteligencia de su construcción rítmica y ambiental. En esa mezcla de rock y experimentación, The Notwist reafirma su lugar como una banda que entiende la música como un proceso vivo, capaz de sorprender incluso en su aparente sencillez.


Diva Destruction regresa con “Break Free”, un himno de liberación desde la oscuridad

Diva Destruction regresa con “Break Free”, un himno de liberación desde la oscuridad

La banda estadounidense Diva Destruction, referente del rock gótico y dark wave originario de Los Ángeles, nos presenta “Break Free”, reafirmando la vigencia y profundidad emocional del proyecto liderado por Debra Fogarty.

Fundada en 1998, Diva Destruction se ha consolidado como una de las propuestas más respetadas dentro de la escena gótica internacional, gracias a una identidad sonora que combina atmósferas oscuras, sensibilidad melódica y pulsos industriales. Con temas clásicos como “The Broken Ones” y “Enslaved”, la banda logró convertir la introspección y el dolor en auténticos himnos de pista y culto.



“Break Free” representa una nueva etapa creativa para Fogarty, quien continúa ejerciendo un control total sobre la composición y producción. El sencillo mantiene la esencia melancólica y nocturna que caracteriza a Diva Destruction, pero introduce una sensación de renacimiento y emancipación, tanto a nivel lírico como sonoro. Es una canción que habla de romper cadenas emocionales, recuperar la voz propia y avanzar sin miedo, incluso desde la oscuridad.

El lanzamiento de “Break Free” coincidió con el regreso de Diva Destruction a los escenarios, incluyendo conciertos en Estados Unidos y Europa, y presentaciones destacadas en festivales internacionales. Este renovado impulso culmina con la confirmación de su primera visita a Sudamérica en 2025, un hito largamente esperado por sus seguidores en la región.

Más de dos décadas después de su formación, Diva Destruction demuestra con “Break Free” que su mensaje sigue siendo tan relevante como siempre. En un mundo marcado por la ansiedad, la alienación y la necesidad de liberación personal, la banda vuelve a recordarnos que incluso en los paisajes más oscuros, la música puede ser una herramienta de resistencia, catarsis y transformación.


Coach Party regresa con “Nurse Depression”, un grito contra la obsesión por los números

Coach Party regresa con “Nurse Depression”, un grito contra la obsesión por los números

La banda británica Coach Party, cuarteto de rock alternativo originario de la Isla de Wight, vuelve a la carga con “Nurse Depression”, un tema crudo, ruidoso y sin concesiones que marca su primera música nueva desde el lanzamiento de su segundo álbum, Caramel, en septiembre de 2025.

El single se estrenó en exclusiva en el programa de Steve Lamacq en BBC 6Music, reafirmando el estatus del grupo como una de las propuestas más viscerales del rock alternativo. Con guitarras abrasivas y una base rítmica implacable, “Nurse Depression” captura a la perfección la frustración acumulada de una banda que se niega a suavizar su mensaje.



Producida por el propio batería del grupo, Guy Page, la canción apunta directamente a la creciente obsesión de la industria musical por los números, las métricas y los algoritmos, en detrimento del impacto emocional y la integridad artística. Es una crítica feroz a un sistema que mide el valor del arte en reproducciones y estadísticas, olvidando lo que realmente importa: cómo te hace sentir una canción.

Musicalmente, el tema es un asalto frontal. Riffs salvajes, baterías insistentes y una energía que no da tregua sirven de vehículo para un mensaje claro. La cantante y bajista Jess Eastwood canaliza influencias que recuerdan a Hole, Sprints, Turnstile o Amyl and the Sniffers, combinando introspección y rabia con una actitud desafiante. Su declaración es directa y contundente: “no confíes en los números, vuelve a poner tu fe en el arte”.

Con “Nurse Depression”, Coach Party no solo reafirma su identidad forjada entre guitarras que derriten la cara y una honestidad brutal y lanza una llamada de atención tanto a la industria como al público. Es un recordatorio de que el rock sigue siendo un espacio para la catarsis, la emoción y la resistencia creativa.


Odd Marshall y la fuerza de “Outta Here”

Odd Marshall y la fuerza de “Outta Here”

La carrera de Odd Marshall se ha caracterizado por una constante exploración de géneros, desde el folk-rock hasta la Americana, siempre con un pie en lo alternativo. Tras el debut con Sand & Glue en 2024, que alcanzó reconocimiento en listas independientes, Marshall regresa con su segundo álbum Seconds, acompañado por músicos de peso como Rogers Stevens y Christopher Thorn de Blind Melon, además de Rami Jaffee de Foo Fighters. Este contexto refuerza la idea de un artista que busca expandir su sonido sin perder autenticidad.

Dentro de este recorrido aparece “Outta Here”, una canción que fusiona con naturalidad el rock y el country. Su ritmo, realmente bueno y dinámico, se convierte en el motor de un tema que se sostiene en la voz de Marshall, capaz de darle cuerpo y dirección a la propuesta. La pieza no se limita a repetir fórmulas, sino que ofrece una alternativa interesante para quienes disfrutan de la mezcla entre lo eléctrico y lo acústico.



La propuesta de Odd Marshall en “Outta Here” se integra con coherencia a su universo musical. Si en Seconds encontramos atmósferas que evocan noches iluminadas por neón y paisajes desérticos, este sencillo refuerza esa estética con un sonido que se siente cercano y al mismo tiempo expansivo. La canción funciona como un puente entre lo tradicional del country y la energía del rock alternativo, mostrando la versatilidad del artista.

Al escuchar “Outta Here”, se percibe una invitación a dejarse llevar por un ritmo que fluye con naturalidad. La canción no busca adornos excesivos, sino transmitir con claridad la fuerza de su fusión sonora. En esa mezcla de géneros, Odd Marshall reafirma su lugar como un cantautor que entiende la música como un espacio de encuentro entre estilos, ofreciendo una propuesta que merece ser tomada en cuenta por quienes buscan sonidos híbridos y directos.


Olive Jones presenta “Kingdom”, un himno político lleno de soul y blues electrónico

Olive Jones presenta “Kingdom”, un himno político lleno de soul y blues electrónico

La cantante y compositora británica Olive Jones continúa como una de las voces más prometedoras del soul y el indie alternativo en Reino Unido con el lanzamiento de su nuevo single “Kingdom”, adelanto de su álbum debut For Mary, que saldrá a la luz el 13 de marzo de 2026.

“Kingdom” llega como una canción poderosa y reflexiva que combina influencias de blues y electrónica, creando un sonido sofisticado que envuelve al oyente desde los primeros segundos. La temática de la canción es clara y directa: Olive aborda la división social y política, inspirada en los momentos de tensión del Brexit, y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar puntos en común para construir un mundo más unido. La artista describe esta pieza como su himno político, donde la lírica comprometida se encuentra con un ritmo cautivador y lleno de vitalidad.



Este single no solo destaca por su mensaje, sino también por su ejecución musical. Las guitarras, los arreglos electrónicos y la voz característica de Olive, dulce, introspectiva y llena de emoción, crean un balance perfecto entre lo moderno y lo vintage, demostrando su madurez artística y sensibilidad musical.

El álbum For Mary recopila 12 canciones inspiradas en distintas etapas de la vida de Olive, en sus emociones y experiencias personales. Cada tema refleja una parte de su historia y personalidad, haciendo del disco una obra íntima y cohesionada que promete consolidar a Olive Jones como una de las artistas más importantes del soul contemporáneo británico. Con “Kingdom”, Olive nos invita no solo a disfrutar de un sonido cautivador, sino también a reflexionar y sentir, mostrando que el arte puede ser un vehículo poderoso para la conciencia social. Este single es, sin duda, una prueba del talento y la visión de una artista que ya está dejando su huella en la música actual.


“GLITCH BITCH”: caos digital, identidad fragmentada y poder sonoro

“GLITCH BITCH”: caos digital, identidad fragmentada y poder sonoro

La colaboración entre Stitched Up Heart, Conquer Divide y Judge & Jury da como resultado “GLITCH BITCH”, una canción que no busca comodidad ni concesiones. El tema se presenta como una descarga intensa que combina rap metal, hard rock y electronicore, utilizando el lenguaje digital como metáfora de una mente al borde del colapso.

Desde el primer segundo, GLITCH BITCH irrumpe con sintetizadores que simulan errores de sistema e interferencias electrónicas, creando una atmósfera de inestabilidad que marca el tono de toda la canción. El riff principal entra con agresividad inmediata, dejando claro que se trata de una experiencia diseñada para sacudir, no para acompañar pasivamente.



Uno de los mayores aciertos del tema es la forma en que la melodía y la letra funcionan como una sola entidad. Las voces se sienten internas, casi invasivas, como pensamientos que se repiten dentro de la cabeza de la protagonista. En los versos, la tensión se mantiene constante, mientras la interpretación vocal oscila entre contención emocional y una furia latente que amenaza con desbordarse.

El estribillo actúa como un punto de quiebre: screams desgarrados, beats electrónicos pulsantes y guitarras contundentes construyen un muro sonoro que representa el momento en que la mente pierde el control. Los cambios rítmicos no son aleatorios; funcionan como una representación directa de los estados de ánimo, deformando la identidad del personaje a medida que la canción avanza.

La producción, a cargo de Judge & Jury, es precisa, desde los efectos digitalizados hasta los silencios estratégicos. En el puente, un monólogo procesado electrónicamente evoca mensajes no respondidos y vínculos rotos, antes de desembocar en un breakdown de fuerza casi cinematográfica.

Más allá de su estética provocadora y su título incendiario, GLITCH BITCH es una canción que habla de desconexión emocional, colapso interno y reconstrucción personal en una era dominada por lo virtual. Es una propuesta arriesgada, pero justamente ahí reside su potencia: en convertir el caos mental y digital en una experiencia artística cruda, honesta y profundamente impactante.


Oliver Zanders y “Ella dice que no”: una declaración de identidad y fuerza emocional

Oliver Zanders y “Ella dice que no”: una declaración de identidad y fuerza emocional

Oliver Zanders continúa consolidando su identidad artística con “Ella dice que no”, una canción que funciona tanto como manifiesto creativo como pieza clave dentro del camino hacia su primer álbum de estudio. El artista venezolano apuesta por una propuesta directa y melódica, donde la emoción inmediata y el gancho vocal se convierten en el eje central de su discurso musical, sin sacrificar el cuidado por la composición.



En este tema, Zanders combina con naturalidad la energía del rock con elementos pop de carácter sintetizado, construyendo una experiencia sonora intensa y accesible. La guitarra eléctrica tiene un rol protagónico, cargada de fuerza y expresividad, mientras la interpretación vocal transmite convicción y pasión. El resultado es una canción que conecta desde el primer momento y que invita al oyente a involucrarse emocionalmente.

“Ella dice que no” encierra una narrativa poderosa: la historia de una mujer que se niega a caer en falsas ilusiones y decide apostar únicamente por aquello que la hace sentirse valorada y especial. Lejos de ser una simple canción romántica, el tema se presenta como un homenaje a la autonomía emocional y a la claridad de sentimientos. Este mensaje se refuerza especialmente en el minuto 2:31, cuando un contundente riff de guitarra irrumpe para subrayar que las emociones verdaderas son el punto de partida para encontrar conexiones auténticas.

Con este lanzamiento, Oliver Zanders reafirma su intención de construir canciones que funcionen como cartas de presentación, cada una aportando una pieza al carácter de su proyecto debut. “Ella dice que no” sintetiza su momento creativo actual y un mensaje claro: decir no también es un acto de fuerza.


Hamish Anderson y “Steal Away”: el blues como refugio emocional

Hamish Anderson y “Steal Away”: el blues como refugio emocional

El músico y guitarrista australiano Hamish Anderson continúa buscando su lugar dentro del blues rock contemporáneo con “Steal Away”, una canción que resume respeto por la tradición y sensibilidad moderna. Conocido por su virtuosismo sin excesos y su capacidad para transmitir emociones desde la guitarra.



“Steal Away” se construye sobre un groove pausado y orgánico, donde la guitarra principal avanza con elegancia, dejando espacios y silencios que refuerzan el carácter introspectivo del tema. Lejos de la grandilocuencia, la canción fluye como una conversación íntima, evocando el deseo de escapar momentáneamente de la rutina y encontrar refugio emocional en la cercanía de otra persona. La voz de Anderson, áspera pero cálida, acompaña esta narrativa con una interpretación honesta, marcada por la vulnerabilidad y la esperanza.

En el plano sonoro, la canción se mueve entre el blues rock clásico y un enfoque más actual, con matices de soul e indie rock que actualizan el lenguaje tradicional del género. La influencia de guitarristas históricos se percibe de manera sutil, sin caer en la imitación, reforzando la sensación de un artista que ya no busca demostrar técnica, sino comunicar experiencia y sentimiento.

“Steal Away”, incluida en su álbum Electric, confirma a Hamish Anderson como un creador maduro, capaz de transformar el blues en un espacio de introspección contemporánea. La canción no busca imponerse, sino permanecer: un tema que invita a detenerse, escuchar con calma y dejarse acompañar por un sonido cálido y humano que conecta con quienes encuentran en la música un refugio emocional.


Love Ghost y Angel Vox presentan “Plastic Hearts”, un encuentro entre la oscuridad y la luz

Love Ghost y Angel Vox presentan “Plastic Hearts”, un encuentro entre la oscuridad y la luz

Love Ghost, el enigmático proyecto gótico-romántico de Los Ángeles, y Angel Vox, la artista rusa de indie pop y electrónica con más de 42 millones de streams en Spotify, presentan “Plastic Hearts”, un tema que mezcla la intensidad del alt-rock emocional de Love Ghost con los tonos etéreos y melódicos de Angel Vox, creando un sonido que se siente a la vez fantasmal y esperanzador.

“Plastic Hearts” es una oda a las relaciones a distancia y a la vulnerabilidad compartida, donde la voz suave y emotiva de Angel Vox se entrelaza con la carga oscura y poética de Love Ghost. La canción logra transmitir un sentimiento cinematográfico, un “LA angst” que se encuentra con la mística rusa, resultando en un tema que habla de amor, pérdida y conexión a través de la distancia. Es un encuentro entre dos mundos, donde lo melancólico y lo luminoso conviven en armonía.



Su estética combina decadencia y elegancia, y su sonido fusiona alt-rock, grunge, metal, pop-punk y elementos acústicos, explorando el trauma, la vulnerabilidad y la salud mental con una mirada poética. Por su parte, Angel Vox aporta su estilo distintivo, con un pop melódico y electrónico que combina sensibilidad emocional y producción impecable, logrando una fusión que resalta lo mejor de ambos mundos.

“Plastic Hearts” invita al oyente a sumergirse en un universo donde la tragedia se convierte en belleza, donde la oscuridad y la luz se abrazan, y donde la música sirve como refugio para quienes buscan autenticidad y conexión. Este sencillo promete posicionarse como un hito dentro de la discografía de ambos artistas, reforzando sus identidades únicas y su capacidad de innovar en el panorama global del pop alternativo.