Rock

Olive Jones presenta “Kingdom”, un himno político lleno de soul y blues electrónico

Olive Jones presenta “Kingdom”, un himno político lleno de soul y blues electrónico

La cantante y compositora británica Olive Jones continúa como una de las voces más prometedoras del soul y el indie alternativo en Reino Unido con el lanzamiento de su nuevo single “Kingdom”, adelanto de su álbum debut For Mary, que saldrá a la luz el 13 de marzo de 2026.

“Kingdom” llega como una canción poderosa y reflexiva que combina influencias de blues y electrónica, creando un sonido sofisticado que envuelve al oyente desde los primeros segundos. La temática de la canción es clara y directa: Olive aborda la división social y política, inspirada en los momentos de tensión del Brexit, y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar puntos en común para construir un mundo más unido. La artista describe esta pieza como su himno político, donde la lírica comprometida se encuentra con un ritmo cautivador y lleno de vitalidad.



Este single no solo destaca por su mensaje, sino también por su ejecución musical. Las guitarras, los arreglos electrónicos y la voz característica de Olive, dulce, introspectiva y llena de emoción, crean un balance perfecto entre lo moderno y lo vintage, demostrando su madurez artística y sensibilidad musical.

El álbum For Mary recopila 12 canciones inspiradas en distintas etapas de la vida de Olive, en sus emociones y experiencias personales. Cada tema refleja una parte de su historia y personalidad, haciendo del disco una obra íntima y cohesionada que promete consolidar a Olive Jones como una de las artistas más importantes del soul contemporáneo británico. Con “Kingdom”, Olive nos invita no solo a disfrutar de un sonido cautivador, sino también a reflexionar y sentir, mostrando que el arte puede ser un vehículo poderoso para la conciencia social. Este single es, sin duda, una prueba del talento y la visión de una artista que ya está dejando su huella en la música actual.


“GLITCH BITCH”: caos digital, identidad fragmentada y poder sonoro

“GLITCH BITCH”: caos digital, identidad fragmentada y poder sonoro

La colaboración entre Stitched Up Heart, Conquer Divide y Judge & Jury da como resultado “GLITCH BITCH”, una canción que no busca comodidad ni concesiones. El tema se presenta como una descarga intensa que combina rap metal, hard rock y electronicore, utilizando el lenguaje digital como metáfora de una mente al borde del colapso.

Desde el primer segundo, GLITCH BITCH irrumpe con sintetizadores que simulan errores de sistema e interferencias electrónicas, creando una atmósfera de inestabilidad que marca el tono de toda la canción. El riff principal entra con agresividad inmediata, dejando claro que se trata de una experiencia diseñada para sacudir, no para acompañar pasivamente.



Uno de los mayores aciertos del tema es la forma en que la melodía y la letra funcionan como una sola entidad. Las voces se sienten internas, casi invasivas, como pensamientos que se repiten dentro de la cabeza de la protagonista. En los versos, la tensión se mantiene constante, mientras la interpretación vocal oscila entre contención emocional y una furia latente que amenaza con desbordarse.

El estribillo actúa como un punto de quiebre: screams desgarrados, beats electrónicos pulsantes y guitarras contundentes construyen un muro sonoro que representa el momento en que la mente pierde el control. Los cambios rítmicos no son aleatorios; funcionan como una representación directa de los estados de ánimo, deformando la identidad del personaje a medida que la canción avanza.

La producción, a cargo de Judge & Jury, es precisa, desde los efectos digitalizados hasta los silencios estratégicos. En el puente, un monólogo procesado electrónicamente evoca mensajes no respondidos y vínculos rotos, antes de desembocar en un breakdown de fuerza casi cinematográfica.

Más allá de su estética provocadora y su título incendiario, GLITCH BITCH es una canción que habla de desconexión emocional, colapso interno y reconstrucción personal en una era dominada por lo virtual. Es una propuesta arriesgada, pero justamente ahí reside su potencia: en convertir el caos mental y digital en una experiencia artística cruda, honesta y profundamente impactante.


Oliver Zanders y “Ella dice que no”: una declaración de identidad y fuerza emocional

Oliver Zanders y “Ella dice que no”: una declaración de identidad y fuerza emocional

Oliver Zanders continúa consolidando su identidad artística con “Ella dice que no”, una canción que funciona tanto como manifiesto creativo como pieza clave dentro del camino hacia su primer álbum de estudio. El artista venezolano apuesta por una propuesta directa y melódica, donde la emoción inmediata y el gancho vocal se convierten en el eje central de su discurso musical, sin sacrificar el cuidado por la composición.



En este tema, Zanders combina con naturalidad la energía del rock con elementos pop de carácter sintetizado, construyendo una experiencia sonora intensa y accesible. La guitarra eléctrica tiene un rol protagónico, cargada de fuerza y expresividad, mientras la interpretación vocal transmite convicción y pasión. El resultado es una canción que conecta desde el primer momento y que invita al oyente a involucrarse emocionalmente.

“Ella dice que no” encierra una narrativa poderosa: la historia de una mujer que se niega a caer en falsas ilusiones y decide apostar únicamente por aquello que la hace sentirse valorada y especial. Lejos de ser una simple canción romántica, el tema se presenta como un homenaje a la autonomía emocional y a la claridad de sentimientos. Este mensaje se refuerza especialmente en el minuto 2:31, cuando un contundente riff de guitarra irrumpe para subrayar que las emociones verdaderas son el punto de partida para encontrar conexiones auténticas.

Con este lanzamiento, Oliver Zanders reafirma su intención de construir canciones que funcionen como cartas de presentación, cada una aportando una pieza al carácter de su proyecto debut. “Ella dice que no” sintetiza su momento creativo actual y un mensaje claro: decir no también es un acto de fuerza.


Hamish Anderson y “Steal Away”: el blues como refugio emocional

Hamish Anderson y “Steal Away”: el blues como refugio emocional

El músico y guitarrista australiano Hamish Anderson continúa buscando su lugar dentro del blues rock contemporáneo con “Steal Away”, una canción que resume respeto por la tradición y sensibilidad moderna. Conocido por su virtuosismo sin excesos y su capacidad para transmitir emociones desde la guitarra.



“Steal Away” se construye sobre un groove pausado y orgánico, donde la guitarra principal avanza con elegancia, dejando espacios y silencios que refuerzan el carácter introspectivo del tema. Lejos de la grandilocuencia, la canción fluye como una conversación íntima, evocando el deseo de escapar momentáneamente de la rutina y encontrar refugio emocional en la cercanía de otra persona. La voz de Anderson, áspera pero cálida, acompaña esta narrativa con una interpretación honesta, marcada por la vulnerabilidad y la esperanza.

En el plano sonoro, la canción se mueve entre el blues rock clásico y un enfoque más actual, con matices de soul e indie rock que actualizan el lenguaje tradicional del género. La influencia de guitarristas históricos se percibe de manera sutil, sin caer en la imitación, reforzando la sensación de un artista que ya no busca demostrar técnica, sino comunicar experiencia y sentimiento.

“Steal Away”, incluida en su álbum Electric, confirma a Hamish Anderson como un creador maduro, capaz de transformar el blues en un espacio de introspección contemporánea. La canción no busca imponerse, sino permanecer: un tema que invita a detenerse, escuchar con calma y dejarse acompañar por un sonido cálido y humano que conecta con quienes encuentran en la música un refugio emocional.


Love Ghost y Angel Vox presentan “Plastic Hearts”, un encuentro entre la oscuridad y la luz

Love Ghost y Angel Vox presentan “Plastic Hearts”, un encuentro entre la oscuridad y la luz

Love Ghost, el enigmático proyecto gótico-romántico de Los Ángeles, y Angel Vox, la artista rusa de indie pop y electrónica con más de 42 millones de streams en Spotify, presentan “Plastic Hearts”, un tema que mezcla la intensidad del alt-rock emocional de Love Ghost con los tonos etéreos y melódicos de Angel Vox, creando un sonido que se siente a la vez fantasmal y esperanzador.

“Plastic Hearts” es una oda a las relaciones a distancia y a la vulnerabilidad compartida, donde la voz suave y emotiva de Angel Vox se entrelaza con la carga oscura y poética de Love Ghost. La canción logra transmitir un sentimiento cinematográfico, un “LA angst” que se encuentra con la mística rusa, resultando en un tema que habla de amor, pérdida y conexión a través de la distancia. Es un encuentro entre dos mundos, donde lo melancólico y lo luminoso conviven en armonía.



Su estética combina decadencia y elegancia, y su sonido fusiona alt-rock, grunge, metal, pop-punk y elementos acústicos, explorando el trauma, la vulnerabilidad y la salud mental con una mirada poética. Por su parte, Angel Vox aporta su estilo distintivo, con un pop melódico y electrónico que combina sensibilidad emocional y producción impecable, logrando una fusión que resalta lo mejor de ambos mundos.

“Plastic Hearts” invita al oyente a sumergirse en un universo donde la tragedia se convierte en belleza, donde la oscuridad y la luz se abrazan, y donde la música sirve como refugio para quienes buscan autenticidad y conexión. Este sencillo promete posicionarse como un hito dentro de la discografía de ambos artistas, reforzando sus identidades únicas y su capacidad de innovar en el panorama global del pop alternativo.


Alien Ant Farm y Judge & Jury: “Bad Attitude”, punk rock a toda velocidad

Alien Ant Farm y Judge & Jury: “Bad Attitude”, punk rock a toda velocidad

Alien Ant Farm, la icónica banda californiana conocida por su mezcla de nu-metal, post-grunge y punk-pop, se une al proyecto Judge & Jury para lanzar “Bad Attitude”, un tema que no deja espacio para la calma. La canción, cargada de energía y actitud, presentandose como un verdadero impulso de adrenalina: riffs potentes, percusiones rápidas y una voz que canaliza la rebeldía de principio a fin.



“Bad Attitude” es un track punk para quienes necesitan un empujón de energía, una especie de reemplazo natural a la cafeína, ideal para entrenamientos, carreras o cualquier actividad que exija resistencia física y determinación. La colaboración entre Alien Ant Farm y Judge & Jury combina la experiencia y el estilo de la veterana banda con un enfoque fresco, manteniendo la esencia del punk rock clásico mientras ofrece un sonido moderno y vibrante.

Con este lanzamiento, ambas bandas demuestran que la música sigue siendo un motor para moverse, liberarse y disfrutar del poder del rock.


“Punto Cero”: Valira reinicia su viaje musical con fuego y emoción

“Punto Cero”: Valira reinicia su viaje musical con fuego y emoción

Valira, el proyecto de Juan Zanza, guitarrista de La Raíz, regresa tras varios años consolidándose como una de las propuestas más interesantes del indie-rock español. Tras los éxitos de Ecos de Aventura (2019) y Supernova (2021) y su paso por grandes festivales como Sonorama Ribera, Festival de les Arts, Cooltural Fest y Viña Rock, la banda se prepara para presentar su trabajo más ambicioso hasta la fecha: Lo Que Arde.



El primer adelanto de este nuevo álbum, Punto Cero, marca el inicio de una etapa renovada en la carrera de Valira. Compuesta por Juan Zanza y Ferdy Borja, la canción combina guitarras potentes, melodías envolventes y una producción más moderna y pulida a cargo de Raúl Nácher, logrando un sonido directo y emocional que conecta de inmediato con el oyente. Con Juan Zanza a la voz, Ferdy Borja en la guitarra, Jose Venzal al bajo y Rober Tolsa a la batería, Punto Cero refleja el espíritu de renovación y evolución del grupo, al tiempo que mantiene la esencia que ha definido a Valira desde sus inicios: intensidad, emoción y rock de alto voltaje.

Este sencillo no solo anticipa el lanzamiento de Lo Que Arde, sino que también consolida a Valira como un referente del indie-rock nacional, listo para continuar su camino sobre grandes escenarios y en el corazón de sus seguidores.


Thrower, Escape the Fate y Judge & Jury presentan “Happy When We’re Bleeding”

Thrower, Escape the Fate y Judge & Jury presentan “Happy When We’re Bleeding”

La colaboración entre Thrower, Escape the Fate y el equipo de producción Judge & Jury da como resultado el sencillo “Happy When We’re Bleeding”, un tema que explora la desensibilización frente a la violencia y los estímulos extremos de la sociedad actual. La canción surgió a partir de la reflexión sobre la exposición constante a noticias y contenido impactante en redes sociales, convirtiéndose en una pieza que combina elementos del rock alternativo, grunge y hard rock.



Inspirados en referentes como My Chemical Romance, Soundgarden y Ozzy Osbourne, la canción va fusionando riffs potentes con una producción moderna y clara. La participación de Craig Mabbitt, vocalista de Escape the Fate, aporta un matiz distintivo a la interpretación, consolidando la colaboración como un proyecto relevante dentro del rock contemporáneo.

“Happy When We’re Bleeding” refleja un enfoque directo y sobrio, con letras que invitan a la reflexión sobre cómo la exposición constante a la violencia y el caos puede afectar las emociones y percepciones. La producción a cargo de Judge & Jury combina experiencia y técnica para lograr un sonido sólido y equilibrado, destacando la cohesión entre las distintas contribuciones de los artistas involucrados.



Caitlin & Brent y la intensidad de “Pleasure In the Pain”

Caitlin & Brent y la intensidad de “Pleasure In the Pain”

La historia de Caitlin & Brent surge en un momento de incertidumbre. Caitlin Sherman, tras el lanzamiento de su álbum solista Death To The Damsel en 2020, vio cómo la pandemia truncaba sus planes de giras y presentaciones. En medio de esa pausa forzada, encontró un nuevo cauce creativo junto a Brent Amaker, conocido por su voz profunda y su paso por el country-western. De esa unión nació un proyecto que combina sensibilidad y contraste, reflejando tanto la vulnerabilidad como la fuerza de empezar de nuevo.

En este marco aparece “Pleasure In the Pain”, una canción que se distingue por su producción detallada e impactante. La atmósfera que construye es rica en matices, con un ritmo dinámico que se sostiene en lo mejor del indie rock. La pieza no se limita a la energía instrumental, sino que encuentra en el contraste de voces su mayor atractivo: la suavidad romántica de Sherman frente al timbre áspero de Amaker, un diálogo que refuerza la tensión emocional del tema.



La propuesta de Caitlin & Brent se siente como un puente entre épocas. Sus arreglos evocan tanto la estética de los años sesenta como la frescura de la música independiente actual. En “Pleasure In the Pain”, esa dualidad se traduce en un sonido que no busca ser complaciente, sino envolvente, capaz de transmitir la intensidad de las emociones que dieron origen a la colaboración. Es un tema que se sostiene en la química de sus intérpretes y en la claridad de su producción.

Al escuchar “Pleasure In the Pain”, se percibe una invitación a sumergirse en un espacio donde el dolor y el placer conviven. La canción no pretende adornarse con artificios, sino mostrar un indie rock directo, con atmósfera cuidada y voces que se complementan en su diferencia. En esa mezcla de dinamismo y contraste, Caitlin & Brent confirman que su unión artística es capaz de transformar la incertidumbre en una propuesta que conecta con el presente.


Big Sleep y el pulso retro de “Doo Doo Doo Doo Doo”

Big Sleep y el pulso retro de “Doo Doo Doo Doo Doo”

No es la primera vez que hablamos de Big Sleep, y eso ya dice mucho de la huella que están dejando en la escena indie-alternativa. La banda de Dublín, formada por Rónán Connolly, Matteo Poli, Evin O’Connor y Dougie Sealy, ha sabido construir un camino sólido a través de presentaciones en vivo que desbordan energía y un repertorio que combina lo rítmico con lo emocional. Su historia, marcada por giras y escenarios llenos antes de la pandemia, refleja un compromiso constante con la música original.

En ese contexto aparece “Doo Doo Doo Doo Doo”, una canción que lleva en sus entrañas un ADN retro. Las influencias del rock y el indie pop se entrelazan en un ritmo dinámico y divertido, capaz de evocar épocas pasadas sin perder frescura. Es un tema que se disfruta por su sencillez y por la manera en que logra conectar con el público, mostrando otra faceta del sonido versátil de la banda.



La propuesta de Big Sleep en esta canción se suma a lo que ya hemos revisado en trabajos anteriores: un estilo que no teme experimentar y que se sostiene en la fuerza de sus presentaciones en vivo. “Doo Doo Doo Doo Doo” confirma que la banda no se limita a repetir fórmulas, sino que busca expandir su identidad musical con piezas que, aunque simples en estructura, resultan memorables por su carácter rítmico.

Al escuchar “Doo Doo Doo Doo Doo”, se percibe un juego entre lo retro y lo contemporáneo. La canción no pretende ser grandilocuente, sino efectiva en su capacidad de atrapar al oyente con un pulso constante y alegre. En esa mezcla de influencias y en su espíritu ligero, Big Sleep reafirma su lugar como una banda que sabe mirar hacia atrás sin dejar de avanzar, ofreciendo música que se disfruta tanto en la nostalgia como en el presente.