Rock

Jason Flashner y la calma envolvente de “Glass Hearts”

Jason Flashner y la calma envolvente de “Glass Hearts”

El cantautor Jason Flashner, originario de Long Island, ha construido su carrera a partir de letras poderosas y progresiones de acordes que buscan pintar escenas vívidas. Con una trayectoria que incluye presentaciones en espacios emblemáticos de su región y reconocimientos en estaciones de radio locales, Flashner ha sabido mantener una conexión constante con su público. Su regreso al estudio durante la pandemia le permitió redescubrir su pasión por la grabación y dar forma a nuevas propuestas que reflejan su evolución como músico.

En ese camino aparece “Glass Hearts”, una canción que se sostiene en influencias tanto del rock como del folk. El tema se caracteriza por un ritmo sencillo y tranquilo, pero con la capacidad de atraer a cualquier oyente familiarizado con estos géneros. La producción se siente cuidada, sin excesos, y logra transmitir una atmósfera serena que invita a escuchar con atención cada detalle.



La intención de Jason Flashner en “Glass Hearts” parece ser la de ofrecer un espacio sonoro donde la simplicidad se convierte en virtud. La canción no busca sorprender con artificios, sino con la honestidad de su construcción. Esa mezcla de géneros le da un carácter versátil, capaz de conectar tanto con quienes prefieren la energía del rock como con quienes se inclinan hacia la introspección del folk.

Al escuchar “Glass Hearts”, se percibe una propuesta que apuesta por la calma y la cercanía. La canción funciona como un ejemplo de cómo Flashner logra equilibrar lo emocional con lo instrumental, ofreciendo música que se siente auténtica y accesible. En esa combinación de ritmos tranquilos y voz cálida, Jason Flashner reafirma su lugar dentro de una escena que valora la honestidad y la conexión directa con el oyente.


Kewl Haze y la energía psicodélica de “Stereo Junkie”

Kewl Haze y la energía psicodélica de “Stereo Junkie”

El dúo Kewl Haze, originario de Filadelfia, ha construido su identidad a partir de una mezcla de psicodelia, humor y reflexión. Formado por Dan Scott Forreal y Derek Sheehan, el proyecto se gestó entre estudios caseros y sesiones profesionales, siempre con una actitud abierta a experimentar. Su debut Suburban Sherpa reflejó esa filosofía: un viaje sonoro que combina décadas de influencias y que se sostiene en la idea de probar cualquier recurso que aporte frescura.

En ese contexto aparece “Stereo Junkie”, una canción que se distingue por su ritmo divertido y dinámico. El tema se mueve entre el rock y el indie, con un ligero toque shoegaze que aporta densidad a la atmósfera. La voz, directa y envolvente, se convierte en el elemento que da cohesión a la propuesta, logrando que la canción atrape desde los primeros segundos. Es una pieza que refleja la capacidad del dúo para integrar estilos sin perder identidad.



La música de Kewl Haze siempre ha estado marcada por la experimentación y la mezcla de géneros. En “Stereo Junkie”, esa intención se traduce en un tema que combina lo accesible con lo introspectivo, ofreciendo un sonido que se siente fresco y al mismo tiempo cargado de matices. La canción refleja la manera en que el dúo entiende la música como un espacio abierto, donde lo psicodélico y lo urbano pueden convivir.

Al escuchar “Stereo Junkie”, se percibe una propuesta que invita a dejarse llevar por su energía y su carácter expansivo. La canción funciona como un ejemplo de cómo Kewl Haze logra equilibrar diversión y experimentación, ofreciendo música que conecta con distintas sensibilidades. En esa mezcla de rock, indie y shoegaze, el dúo reafirma su lugar dentro de una escena que valora la autenticidad y la búsqueda constante de nuevos sonidos.


The Failsafe presentan su poderoso nuevo sencillo “Happy To Be Here”

The Failsafe presentan su poderoso nuevo sencillo “Happy To Be Here”

La banda de active rock The Failsafe, originaria de Minneapolis, Minnesota, regresa con fuerza con su nuevo sencillo “Happy To Be Here”, una canción que consolida el momento creativo y la evolución sonora del grupo. Con guitarras contundentes, melodías pegajosas y una producción moderna con tintes pop, el tema se posiciona como una declaración clara de hacia dónde se dirige la banda en esta nueva etapa.



“Happy To Be Here” combina la energía del rock pesado con hooks melódicos diseñados para quedarse en la cabeza del oyente. Es una canción intensa y dinámica, ideal tanto para acompañar los momentos más exigentes del día como para sonar a todo volumen en un viaje nocturno.

El tema fue producido por Andrew Baylis (Jelly Roll, Sleeping With Sirens) y mezclado por Cameron Mizell (Starset, Memphis May Fire), nombres que refuerzan la calidad y el alcance del lanzamiento. Musicalmente, la banda conecta con seguidores de Bring Me The Horizon, Bad Omens, Wage War y Papa Roach, consolidando su lugar dentro de la escena moderna del rock alternativo.

A lo largo de su trayectoria, The Failsafe ha construido un catálogo sólido que supera el millón de reproducciones, con lanzamientos destacados como “Dying To Exist”, el EP Toxic Hearts y su álbum Erasing Color. Además, han recorrido escenarios de manera independiente, encabezando sus propias giras y compartiendo escenario con bandas como Pierce The Veil, Secrets, Upon A Burning Body y Real Friends.

Con “Happy To Be Here”, The Failsafe muestran confianza, con una canción directa, potente y bien ejecutada que confirma que la banda está lista para dar el siguiente paso y seguir creciendo dentro del rock actual.


Awake & Dreaming y la fuerza experimental de “I U Me”

Awake & Dreaming y la fuerza experimental de “I U Me”

El trío Awake & Dreaming, integrado por Sasha Kristoff, Stefan Schneider y Ryan Dugal, ha construido un sonido que se mueve entre lo etéreo y lo contundente. Su propuesta se caracteriza por paisajes sonoros cargados de emoción, con influencias que van desde Radiohead hasta LCD Soundsystem. Cada integrante aporta un matiz distinto: la voz y el piano de Sasha, las cuerdas y teclas de Stefan, y la percusión dinámica de Ryan, logrando una fusión que se siente íntima y expansiva al mismo tiempo.

En ese contexto aparece “I U Me”, una canción que juega con el indie rock y lo lleva hacia terrenos experimentales. La pieza se sostiene en una escena musical rica en detalles, donde la variedad instrumental se convierte en el soporte de una atmósfera envolvente. La voz, cálida y precisa, eleva el tema y le da un carácter cercano, logrando que la propuesta se mantenga firme y coherente a lo largo de toda su duración.



La intención de Awake & Dreaming en “I U Me” parece clara: explorar nuevas formas de expresión sin perder la conexión emocional con el oyente. La canción se abre paso como un puente entre lo alternativo y lo experimental, mostrando que la banda no teme arriesgarse en la construcción de su sonido. Esa mezcla de géneros refuerza la identidad del grupo y lo coloca en un espacio donde la innovación es parte esencial de su narrativa.

Al escuchar “I U Me”, se percibe una propuesta que invita a sumergirse en un universo sonoro distinto, donde cada elemento instrumental aporta a la atmósfera general. La canción funciona como una muestra del camino que Awake & Dreaming está trazando: uno en el que la experimentación y la emotividad se encuentran para ofrecer música que se sostiene en su autenticidad. En esa combinación de indie rock y exploración sonora, el grupo reafirma su lugar dentro de la escena alternativa actual.


Fernando Ramos y la energía directa de “Sálvame”

Fernando Ramos y la energía directa de “Sálvame”

La historia de Fernando Ramos como músico está marcada por la perseverancia y la resistencia frente a un entorno que muchas veces parece hostil. Desde sus inicios en los años noventa con el grupo Los Cucas, ha enfrentado dificultades que van desde salas improvisadas con cartones de huevo en las paredes hasta contratos discográficos que apenas dejaban margen para el artista. Aun así, Ramos ha mantenido firme su convicción de seguir creando y compartiendo música, retomando su carrera en solitario desde 2023.

En ese camino aparece “Sálvame”, una canción que rescata lo mejor del rock con un ritmo simple pero contundente. El tema se sostiene en una energía que engancha de inmediato, mostrando que la fuerza no siempre depende de la complejidad, sino de la claridad con la que se transmite. La propuesta se siente directa, sin adornos innecesarios, y logra conectar con el oyente desde sus primeros compases.



La visión de Fernando Ramos como artista se refleja en la manera en que entiende la música como un acto de resistencia y autenticidad. En “Sálvame”, esa filosofía se traduce en un tema que no busca complacer a la industria, sino expresar con honestidad una energía que se mantiene viva. La canción se convierte en un puente entre su pasado con bandas como Los Cucas, 4 Bajo Cero y Retroversión, y su presente como solista.

Al escuchar “Sálvame”, se percibe una propuesta que apuesta por la contundencia del rock clásico, pero con una frescura que lo hace actual. La canción funciona como una declaración de intenciones: seguir creando pese a las dificultades, seguir mostrando música a quien quiera escucharla. En esa mezcla de simplicidad y fuerza, Fernando Ramos reafirma su lugar dentro de un género que, aunque exigente, sigue siendo un espacio de libertad y expresión.


Frida and The Mann y la intensidad emocional de “Monsters”

Frida and The Mann y la intensidad emocional de “Monsters”

La aparición de Frida and The Mann en 2024 desde Cleveland marcó el inicio de una propuesta que combina el rock alternativo con matices de indie pop. Formados en un espacio reducido pero con grandes aspiraciones, la banda se ha consolidado rápidamente como una de las más interesantes de su ciudad natal. Su reconocimiento como Mejor Nuevo Artista en los Cleveland Music Awards confirma que su sonido, crudo y auténtico, ha logrado conectar con un público que busca música directa y sin concesiones.

En ese contexto surge “Monsters”, una canción que se distingue por la atención al detalle en cada elemento instrumental. El tema se construye con un amor evidente hacia su propia arquitectura instrumental, donde cada capa aporta a una atmósfera envolvente. La voz de la artista, cargada de intención y emociones, se convierte en el eje central de la propuesta, reforzando la intensidad que caracteriza al rock alternativo actual.



La filosofía de Frida and The Mann ha sido clara desde sus inicios: crear música que se sienta, que sea honesta y sin filtros. En “Monsters”, esa visión se traduce en un tema que no busca adornos innecesarios, sino transmitir con claridad la fuerza de sus emociones. La combinación de un instrumental cuidado y una interpretación vocal apasionada refleja la esencia de la banda y su compromiso con un sonido auténtico.

Al escuchar “Monsters”, se percibe una propuesta que logra equilibrar lo íntimo con lo poderoso. La canción invita a sumergirse en un espacio donde la emoción y la crudeza se encuentran, ofreciendo una experiencia que se siente cercana y al mismo tiempo expansiva. En esa mezcla de intensidad vocal y construcción instrumental, Frida and The Mann confirman que su lugar dentro del rock alternativo actual está marcado por la honestidad y la capacidad de conectar directamente con el oyente.


“Golden Child”: 12 Stones entre rabia y corazón

“Golden Child”: 12 Stones entre rabia y corazón

Con “Golden Child”, 12 Stones reafirma su lugar como una de las bandas más sólidas y emocionales del rock alternativo estadounidense. Originarios de Mandeville, Louisiana, el grupo vuelve a conectar con sus raíces para entregar un sencillo intenso, honesto y cargado de significado, donde la potencia sonora se combina con una narrativa profundamente personal.

La canción explora las complejidades de las relaciones familiares, abordando temas como la herida emocional, las expectativas y la resiliencia. Paul McCoy ofrece una interpretación vocal conmovedora, moviéndose con naturalidad entre la vulnerabilidad y la rabia contenida, logrando que cada verso golpee de forma directa al oyente. Su voz se convierte en el eje emocional del tema, transmitiendo una sinceridad que rara vez se disimula tras la producción.



Musicalmente, “Golden Child” se sostiene sobre guitarras contundentes y bien definidas, con un solo de Eric Weaver que eleva la tensión dramática y deja una huella duradera. La base rítmica de Kevin Dorr en el bajo y Aaron Gainer en la batería aporta solidez y empuje, guiando la canción a través de sus momentos más introspectivos y sus explosiones de energía. La influencia de bandas como Three Days Grace o Skillet es perceptible, aunque 12 Stones mantiene una identidad basada en contrastes y emoción directa.

Más que un sencillo, “Golden Child” se presenta como un himno sobre las cicatrices familiares y la capacidad de seguir adelante. Es una prueba de que, a pesar del paso del tiempo, 12 Stones conserva intacta su habilidad para conectar con el público y ofrecer rock alternativo cargado de intensidad, verdad y corazón.


The Notwist y la fuerza experimental de “How the Story Ends”

The Notwist y la fuerza experimental de “How the Story Ends”

Hablar de The Notwist siempre implica reconocer una trayectoria marcada por la exploración y la reinvención. La banda alemana, con sede en Múnich, ha sabido moverse entre la melancolía y la energía positiva, construyendo un lenguaje musical que se adapta a los tiempos sin perder identidad. Su regreso con News from Planet Zombie confirma esa capacidad de responder a un mundo caótico con canciones que, más allá de lo inmediato, buscan un espacio de reflexión y conexión.

En ese marco aparece “How the Story Ends”, una propuesta que aparenta sencillez pero que está llena de ingenio. El tema se sostiene en un ritmo muy inteligente, capaz de atrapar desde el primer instante. La manera en que la banda maneja el rock con un toque experimental le da un carácter distintivo, mostrando que la innovación puede convivir con estructuras accesibles. Es una canción que se abre paso con naturalidad dentro del repertorio del grupo.



La dinámica de The Notwist en este nuevo trabajo se apoya en la colaboración de su formación ampliada, con músicos que aportan matices diversos. En “How the Story Ends”, esa pluralidad se traduce en un sonido que fluye con frescura, sin perder la coherencia que caracteriza al trío central de Markus y Micha Acher junto a Cico Beck. La canción refleja la intención de la banda de seguir expandiendo su lenguaje, manteniendo siempre un pie en lo experimental.

Al escuchar “How the Story Ends”, se percibe un equilibrio entre lo reflexivo y lo vibrante. La pieza no busca imponerse con estridencia, sino con la inteligencia de su construcción rítmica y ambiental. En esa mezcla de rock y experimentación, The Notwist reafirma su lugar como una banda que entiende la música como un proceso vivo, capaz de sorprender incluso en su aparente sencillez.


Diva Destruction regresa con “Break Free”, un himno de liberación desde la oscuridad

Diva Destruction regresa con “Break Free”, un himno de liberación desde la oscuridad

La banda estadounidense Diva Destruction, referente del rock gótico y dark wave originario de Los Ángeles, nos presenta “Break Free”, reafirmando la vigencia y profundidad emocional del proyecto liderado por Debra Fogarty.

Fundada en 1998, Diva Destruction se ha consolidado como una de las propuestas más respetadas dentro de la escena gótica internacional, gracias a una identidad sonora que combina atmósferas oscuras, sensibilidad melódica y pulsos industriales. Con temas clásicos como “The Broken Ones” y “Enslaved”, la banda logró convertir la introspección y el dolor en auténticos himnos de pista y culto.



“Break Free” representa una nueva etapa creativa para Fogarty, quien continúa ejerciendo un control total sobre la composición y producción. El sencillo mantiene la esencia melancólica y nocturna que caracteriza a Diva Destruction, pero introduce una sensación de renacimiento y emancipación, tanto a nivel lírico como sonoro. Es una canción que habla de romper cadenas emocionales, recuperar la voz propia y avanzar sin miedo, incluso desde la oscuridad.

El lanzamiento de “Break Free” coincidió con el regreso de Diva Destruction a los escenarios, incluyendo conciertos en Estados Unidos y Europa, y presentaciones destacadas en festivales internacionales. Este renovado impulso culmina con la confirmación de su primera visita a Sudamérica en 2025, un hito largamente esperado por sus seguidores en la región.

Más de dos décadas después de su formación, Diva Destruction demuestra con “Break Free” que su mensaje sigue siendo tan relevante como siempre. En un mundo marcado por la ansiedad, la alienación y la necesidad de liberación personal, la banda vuelve a recordarnos que incluso en los paisajes más oscuros, la música puede ser una herramienta de resistencia, catarsis y transformación.


Coach Party regresa con “Nurse Depression”, un grito contra la obsesión por los números

Coach Party regresa con “Nurse Depression”, un grito contra la obsesión por los números

La banda británica Coach Party, cuarteto de rock alternativo originario de la Isla de Wight, vuelve a la carga con “Nurse Depression”, un tema crudo, ruidoso y sin concesiones que marca su primera música nueva desde el lanzamiento de su segundo álbum, Caramel, en septiembre de 2025.

El single se estrenó en exclusiva en el programa de Steve Lamacq en BBC 6Music, reafirmando el estatus del grupo como una de las propuestas más viscerales del rock alternativo. Con guitarras abrasivas y una base rítmica implacable, “Nurse Depression” captura a la perfección la frustración acumulada de una banda que se niega a suavizar su mensaje.



Producida por el propio batería del grupo, Guy Page, la canción apunta directamente a la creciente obsesión de la industria musical por los números, las métricas y los algoritmos, en detrimento del impacto emocional y la integridad artística. Es una crítica feroz a un sistema que mide el valor del arte en reproducciones y estadísticas, olvidando lo que realmente importa: cómo te hace sentir una canción.

Musicalmente, el tema es un asalto frontal. Riffs salvajes, baterías insistentes y una energía que no da tregua sirven de vehículo para un mensaje claro. La cantante y bajista Jess Eastwood canaliza influencias que recuerdan a Hole, Sprints, Turnstile o Amyl and the Sniffers, combinando introspección y rabia con una actitud desafiante. Su declaración es directa y contundente: “no confíes en los números, vuelve a poner tu fe en el arte”.

Con “Nurse Depression”, Coach Party no solo reafirma su identidad forjada entre guitarras que derriten la cara y una honestidad brutal y lanza una llamada de atención tanto a la industria como al público. Es un recordatorio de que el rock sigue siendo un espacio para la catarsis, la emoción y la resistencia creativa.