Indie Rock

Drea regresa con “Creeps”, un retrato honesto de la fragilidad y la resistencia

Drea regresa con “Creeps”, un retrato honesto de la fragilidad y la resistencia

Drea vuelve con “Creeps”, marcando el primer adelanto de su próximo EP Sucker for Love and Heartaches, previsto para 2026, e inaugura una nueva etapa artística más oscura, directa y sin concesiones. Construida como una pieza de alt-pop de combustión lenta, Creeps se mueve entre la penumbra y la claridad emocional. La canción habla de perder el equilibrio, de atravesar el cansancio mental y aun así elegir seguir adelante. Escrita durante un periodo de insomnio y agotamiento emocional, la canción captura ese espacio frágil donde conviven la vulnerabilidad y la resiliencia, sin intentar suavizar ninguna de las dos.



La producción, a cargo de Hans Olav Settem (Beharie, Ea Othilde, Simen Mitlid), revela una faceta más cruda y decidida de Drea. Lejos de la intimidad del bedroom pop, el tema se expande hacia un paisaje sonoro más sombrío, donde las capas instrumentales sostienen una interpretación vocal honesta y expuesta. La frase “I keep acting like I’m totally fine when I’m not”, repetida a lo largo de la canción, funciona como un mantra incómodo pero profundamente identificable.

Detrás del proyecto se encuentra Andrea Ådland, reconocida por la radio nacional noruega como “un talento excepcional para la composición”. A lo largo de su trayectoria, Drea ha sabido construir un lenguaje propio que equilibra sensibilidad y fuerza, una dualidad que se intensifica en Creeps y anticipa el tono emocional del EP que está por venir.

Con presentaciones previas en festivales como Trondheim Calling y Vill Vill Vest, además de giras por Europa, Drea continúa consolidando su presencia en la escena indie. Este año regresa a Vill Vill Vest, donde se presentará apenas días después del estreno de Creeps, subrayando el momento de crecimiento y exposición que atraviesa el proyecto.


La irreverencia navideña de Jeremy & The Harlequins

La irreverencia navideña de Jeremy & The Harlequins

Jeremy & The Harlequins llegan con un guiño travieso a la temporada navideña con su nuevo single Behave, lanzado el 19 de diciembre de 2025. La canción combina la energía del rock clásico estadounidense con un espíritu moderno y juguetón, evocando la nostalgia de la época dorada del pop de salón y el rock de los años sesenta, al mismo tiempo que inyecta un toque punk y actitud irreverente.



Con la versatilidad vocal de Jeremy Fury al frente, Behave mezcla guitarras ágiles, baterías contundentes y un instrumento de cuerdas que aporta matices de ritmo country, creando una propuesta dinámica y festiva. Las letras, cargadas de humor y crítica social sutil, juegan con la metáfora de la “lista de mal portados” de Santa Claus, recordando que la travesura y la rebeldía no son exclusivas de los niños.

Producida por Mike Abiuso en Brooklyn, la canción mantiene una línea clásica de rock ‘n’ roll mientras incorpora arreglos modernos que realzan cada detalle sin perder la frescura ni el dinamismo. Behave se convierte así en un himno de buen humor y diversión para toda la familia, ideal para quienes buscan una alternativa diferente a las canciones navideñas tradicionales.


Blanket Approval y “Poor Bobby”: el pulso del rock neoyorquino entre calidez y confrontación

Blanket Approval y “Poor Bobby”: el pulso del rock neoyorquino entre calidez y confrontación

Desde Nueva York, Blanket Approval llega como una de las propuestas frescas del indie rock actual. Formada en 2021, la banda toma influencias que van del indie y el rock clásico al funk y el punk para construir un sonido con groove, personalidad y una clara identidad urbana. Su más reciente sencillo, “Poor Bobby”, funciona como una declaración de principios: una canción que mira hacia la tradición del rock neoyorquino sin quedarse anclada en la nostalgia.



Musicalmente, “Poor Bobby” nos lleva a una escenografía melódica cálida y envolvente. El teclado y la guitarra dialogan constantemente, creando una atmósfera dulce y adictiva que abraza al oyente desde los primeros compases. Esta suavidad aparente se equilibra con una batería cruda y precisa, acompañada por una línea de bajo contundente que sostiene la canción con firmeza y le da un carácter terrenal y directo. El resultado es una pieza accesible, pero con suficiente filo para mantener la tensión y el interés.

En el trasfondo, la canción invita a mirar hacia adentro. “Poor Bobby” no solo se disfruta desde lo musical, sino que también propone un enfrentamiento simbólico con los propios demonios, transformando la introspección en un acto casi liberador. Hay en el tema una energía reconfortante que no evade el conflicto, sino que lo presenta como parte del proceso de crecimiento personal.

Con ecos de glam y garage que por momentos remiten al espíritu de bandas clásicas como los New York Dolls, Blanket Approval logra actualizar ese legado con una sensibilidad indie contemporánea. “Poor Bobby” confirma a la banda como una propuesta que entiende el pasado de su ciudad, pero que mira al presente con ambición y frescura, reafirmando su lugar dentro de la nueva escena del rock neoyorquino.


Baydream Despliega su Universo Groovy y Lo-Fi con Tragic Magic

Baydream Despliega su Universo Groovy y Lo-Fi con Tragic Magic

Detrás de Baydream hay un universo creativo en constante expansión, donde la música funciona como un reflejo de emociones, sueños y mundos imaginarios. Originario de Hamburgo, el proyecto nació de la necesidad de explorar lo etéreo y lo introspectivo, fusionando influencias de indie, dream pop, electrónica y post-punk para crear un sonido que trasciende géneros.

El proyecto regresa con su más reciente lanzamiento: el EP Tragic Magic. Con este trabajo, el artista continúa explorando los límites del indie contemporáneo, fusionando géneros y construyendo un sonido que es a la vez introspectivo y envolvente.



Tragic Magic combina melodías etéreas con ritmos experimentales, creando un viaje que alterna entre momentos de introspección y explosiones de energía. Cada pista está cuidadosamente elaborada para sumergir al oyente en un universo sonoro donde coexisten el indie rock, el dream pop y elementos electrónicos, acompañados de letras que reflexionan sobre la complejidad de las emociones humanas.


El Track x Track de Tragic Magic

Insomnia

Insomnia abre el EP con una atmósfera delicada y minimalista, combinando sintetizadores dreamy y atmosfericos con percusiones digitales que simulan la sensación de vigilia constante. La producción juega con capas de texturas electrónicas y guitarras ambientales, mientras la voz principal transmite una sensación de quietud y somnolencia, estableciendo el tono melancólico y reflexivo del EP, con una paleta de sonido muy clasicos de dream pop y bedroom pop el proyecto nos adentra poco a poco en su mundo.


A Rose from the Dead

El segundo track continúa con sintetizadores etéreos que evocan dramatismo y elegancia. La canción equilibra momentos de delicadeza con bajeos que colorean y dan movimiento al track, mientras las letras sugieren nostalgia y tensión entre lo perdido y lo recuperado.El EP tiene un tinte muy digital, perfecto para los amantes del Lo-Fi y los sonidos caseros.


Thunder | So Gone

Thunder | So Gone nos mantiene en la misma linea que canciones anteriores, drums digitales, guitarras atmosfericas y una voz con tesitura grave, que va evolucionando a traves de melodias dulces en los sintetizadores.


Hollywood

¡Con Hollywood tenemos justo algo diferente! y que estabamos esperando, con un enfoque mas atmosférico, los sintetizadores brillantes y ritmos marcados que evocan luna calma muy interesante dentro de la industria del entretenimiento. La producción nos acerca a una voz con un tunning diferente en la voz, que especificamente en este track nos encanta por ser sutil y alejarse de las cacniones anteriores, hasta ahora nuestro track favorito del disco.


Loot All

El siguiente track apuesta por un sonido más rítmico y energetico sin romper la taciturnidad del EP, con un groove marcado y elementos mas guitarreros logran generar tensión y movimiento. Las líneas vocales juegan con cadencias irregulares, mientras los arreglos nos hacen mover la cabeza ligeramente en una atmosfera super eterea.


Luise

Llegando casi al final del EP Luise adopta un tono más íntimo y melódico, con guitarras suaves, sintetizadores envolventes y una atmósfera nostálgica que invita a perdernos en melodias dulces y juguetonas. La canción resalta la vulnerabilidad del relato lírico, con vocalizaciones delicadas que transmiten cercanía y sensibilidad.


Islands

Islands cierra el EP con un enfoque en el groove, combinando paisajes sonoros abiertos. La instrumentación es gradual y texturizada permite que la voz principal emerja con claridad en lo etereo, mientras la estructura musical y los arreglos finales refuerzan el sonido y conclusión para la personalidad sonora de Tragic Magic.


El EP abre con temas que capturan la esencia melancólica de Baydream, con capas de sintetizadores y guitarras que fluyen sobre percusiones digitales y groovies, mientras que los tracks centrales muestran la versatilidad del proyecto, mezclando sintetizadores pegajosos con atmósferas dreamy.

Con Tragic Magic, Baydream ofrece un trabajo que es tanto experimental como accesible, y que promete seguir expandiendo su universo creativo en cada lanzamiento.


Sigue a Baydream en sus redes



Jeremy & the Harlequins ilumina el indie pop con “Thunderbolt”

Jeremy & the Harlequins ilumina el indie pop con “Thunderbolt”

No es la primera vez que hablamos de Jeremy & the Harlequins, y eso confirma que su propuesta sigue siendo relevante dentro del panorama indie. El artista neoyorquino ha sabido moverse entre el retro-rock y el pop clásico, con canciones que evocan épocas pasadas pero que mantienen un pulso contemporáneo. Su trayectoria incluye colaboraciones con productores como Mike Abiuso y presentaciones junto a nombres destacados, consolidando un estilo que se distingue por su energía y versatilidad.

En este nuevo capítulo aparece “Thunderbolt”, una canción que se sostiene en un ritmo dinámico y muy alegre. La estructura del tema está tan bien lograda que consigue desmarcarse de otras propuestas dentro del indie pop, ofreciendo un sonido que se siente fresco y vibrante. La pieza no busca complejidad excesiva, sino transmitir una energía directa que atrapa desde el primer momento.



La historia de Jeremy & the Harlequins también se ha visto reflejada en canciones como Blue y Moon Man, donde la nostalgia y la exploración cósmica marcaron distintos matices de su repertorio. En “Thunderbolt”, la banda apuesta por un enfoque más luminoso, reforzando la idea de que su música puede ser tanto evocadora como festiva. Es un tema que se integra con naturalidad en su catálogo, pero que al mismo tiempo abre nuevas posibilidades.

Al escuchar “Thunderbolt”, se percibe un indie pop que se distingue por su dinamismo y su atmósfera positiva. La canción funciona como un recordatorio de la capacidad de Jeremy & the Harlequins para reinventarse sin perder identidad, ofreciendo propuestas que se sienten cercanas y al mismo tiempo distintas. En esa mezcla de ritmo y alegría, la banda reafirma su lugar dentro de una escena que busca constantemente nuevas formas de expresión.


Caitlin & Brent y la intensidad de “Pleasure In the Pain”

Caitlin & Brent y la intensidad de “Pleasure In the Pain”

La historia de Caitlin & Brent surge en un momento de incertidumbre. Caitlin Sherman, tras el lanzamiento de su álbum solista Death To The Damsel en 2020, vio cómo la pandemia truncaba sus planes de giras y presentaciones. En medio de esa pausa forzada, encontró un nuevo cauce creativo junto a Brent Amaker, conocido por su voz profunda y su paso por el country-western. De esa unión nació un proyecto que combina sensibilidad y contraste, reflejando tanto la vulnerabilidad como la fuerza de empezar de nuevo.

En este marco aparece “Pleasure In the Pain”, una canción que se distingue por su producción detallada e impactante. La atmósfera que construye es rica en matices, con un ritmo dinámico que se sostiene en lo mejor del indie rock. La pieza no se limita a la energía instrumental, sino que encuentra en el contraste de voces su mayor atractivo: la suavidad romántica de Sherman frente al timbre áspero de Amaker, un diálogo que refuerza la tensión emocional del tema.



La propuesta de Caitlin & Brent se siente como un puente entre épocas. Sus arreglos evocan tanto la estética de los años sesenta como la frescura de la música independiente actual. En “Pleasure In the Pain”, esa dualidad se traduce en un sonido que no busca ser complaciente, sino envolvente, capaz de transmitir la intensidad de las emociones que dieron origen a la colaboración. Es un tema que se sostiene en la química de sus intérpretes y en la claridad de su producción.

Al escuchar “Pleasure In the Pain”, se percibe una invitación a sumergirse en un espacio donde el dolor y el placer conviven. La canción no pretende adornarse con artificios, sino mostrar un indie rock directo, con atmósfera cuidada y voces que se complementan en su diferencia. En esa mezcla de dinamismo y contraste, Caitlin & Brent confirman que su unión artística es capaz de transformar la incertidumbre en una propuesta que conecta con el presente.


Big Sleep y el pulso retro de “Doo Doo Doo Doo Doo”

Big Sleep y el pulso retro de “Doo Doo Doo Doo Doo”

No es la primera vez que hablamos de Big Sleep, y eso ya dice mucho de la huella que están dejando en la escena indie-alternativa. La banda de Dublín, formada por Rónán Connolly, Matteo Poli, Evin O’Connor y Dougie Sealy, ha sabido construir un camino sólido a través de presentaciones en vivo que desbordan energía y un repertorio que combina lo rítmico con lo emocional. Su historia, marcada por giras y escenarios llenos antes de la pandemia, refleja un compromiso constante con la música original.

En ese contexto aparece “Doo Doo Doo Doo Doo”, una canción que lleva en sus entrañas un ADN retro. Las influencias del rock y el indie pop se entrelazan en un ritmo dinámico y divertido, capaz de evocar épocas pasadas sin perder frescura. Es un tema que se disfruta por su sencillez y por la manera en que logra conectar con el público, mostrando otra faceta del sonido versátil de la banda.



La propuesta de Big Sleep en esta canción se suma a lo que ya hemos revisado en trabajos anteriores: un estilo que no teme experimentar y que se sostiene en la fuerza de sus presentaciones en vivo. “Doo Doo Doo Doo Doo” confirma que la banda no se limita a repetir fórmulas, sino que busca expandir su identidad musical con piezas que, aunque simples en estructura, resultan memorables por su carácter rítmico.

Al escuchar “Doo Doo Doo Doo Doo”, se percibe un juego entre lo retro y lo contemporáneo. La canción no pretende ser grandilocuente, sino efectiva en su capacidad de atrapar al oyente con un pulso constante y alegre. En esa mezcla de influencias y en su espíritu ligero, Big Sleep reafirma su lugar como una banda que sabe mirar hacia atrás sin dejar de avanzar, ofreciendo música que se disfruta tanto en la nostalgia como en el presente.


Shimdra y la fuerza de “Somos lo que somos”

Shimdra y la fuerza de “Somos lo que somos”

El dúo costarricense Shimdra, originario de Tres Ríos en Cartago, ha construido su identidad a partir de un largo recorrido que comenzó con la banda Shangri-Lá en los años 2000. Con el paso del tiempo, la formación se consolidó y en 2010 inició la grabación de su primera producción musical, sumando la participación de Fabián Romero en el bajo y Katherine en la voz principal. La historia del grupo refleja un proceso de transformación constante, marcado por la búsqueda de un sonido propio dentro del rock criollo.

En 2016 la incorporación de Bob de la Vega como voz principal dio un nuevo impulso a Shimdra, que junto a Ale Calderón en la guitarra y voz, Fabián Romero en el bajo y Alejandro Di Mare en la batería, conformaron una etapa más sólida. A finales de 2018, el contacto con el productor argentino Mario Breuer abrió un camino de composición y ensayos que reafirmó la intención de trabajar en música original. Sin embargo, la enfermedad y posterior partida de Romero en 2020 dejó una huella profunda en la agrupación.



Dentro de este recorrido aparece “Somos lo que somos”, una canción que se sostiene en influencias rock muy marcadas. Su ritmo simple funciona como un recurso suficiente para atrapar al oyente, mientras que la voz cálida y llena de vida aporta un carácter humano y directo. El tema no busca complejidad excesiva, sino transmitir con claridad la esencia de la banda y su manera de entender el rock como un lenguaje cercano.

Al escuchar “Somos lo que somos”, se percibe un diálogo entre la historia del grupo y su presente. La canción refleja tanto la resiliencia de Shimdra como su capacidad de transformar experiencias en música que conecta. En esa mezcla de sencillez rítmica y energía vocal, el dúo reafirma su lugar dentro de la escena costarricense, mostrando que su propuesta se sostiene en la autenticidad y en la fuerza de seguir creando.


Curt Barlage y la oscuridad encantadora de “Endless Nothing”

Curt Barlage y la oscuridad encantadora de “Endless Nothing”

El músico angelino Curt Barlage, conocido por su paso en la banda The Bixby Knolls y sus giras por México durante la década de los dos mil diez, ha decidido emprender un camino en solitario. La pandemia y el cierre de proyectos colectivos lo llevaron a replantear su relación con la música, optando por publicar bajo su propio criterio creativo. En este regreso, Barlage retoma influencias de shoegaze y dream pop, pero sin abandonar la energía que lo ha caracterizado en la escena indie de Los Ángeles.

En ese contexto surge “Endless Nothing”, una canción que se sostiene en claras influencias rock, pero que incorpora un matiz oscuro en su atmósfera. El ritmo, relativamente simple, funciona como un vehículo para transmitir un encanto particular, más sugerente que explosivo. La pieza se convierte en un espacio donde la sobriedad del sonido contrasta con la intensidad emocional que se percibe en cada nota.



La decisión de Barlage de trabajar en solitario le permite explorar con mayor libertad. “Endless Nothing” refleja esa búsqueda, mostrando un estilo que no depende de adornos excesivos, sino de la capacidad de generar sensaciones con elementos mínimos. Es un tema que se aleja de lo grandilocuente y apuesta por la construcción de un ambiente que se siente íntimo y al mismo tiempo inquietante.

Al escuchar “Endless Nothing”, se percibe un diálogo entre lo crudo del rock y lo etéreo del shoegaze. No es una canción que busque deslumbrar con complejidad, sino que se apoya en su sencillez para conectar con el oyente. En esa mezcla de oscuridad y encanto, Curt Barlage reafirma su regreso a las raíces, ofreciendo una propuesta que se abre paso en la escena independiente con un carácter propio.


Reaven ilumina la Navidad con “It’s Christmas Tonight”

Reaven ilumina la Navidad con “It’s Christmas Tonight”

La banda francesa de indie rock Reaven regresa con su nuevo sencillo navideño, It’s Christmas Tonight, un tema que captura la esencia de la temporada. La canción se convierte en un himno moderno de pop rock que celebra la unión con nuestros seres queridos, el deseo de compartir alegría y luz, y la importancia de detenerse a valorar los momentos especiales que rompen la rutina diaria.

Musicalmente, It’s Christmas Tonight combina guitarras pop rock, arreglos y melodías pegadizas, ofreciendo un equilibrio entre la energía del rock y la calidez característica de la música navideña.



Con It’s Christmas Tonight, Reaven combina su potencia sonora con la calidez y emotividad de la temporada navideña, anticipando un 2025 cargado de nuevos lanzamientos, su esperado álbum Reavolution y una gira internacional que recorrerá Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. La banda demuestra que, además de su fuerza indie rock, también sabe tocar los sentimientos de su público con canciones llenas de luz y espíritu festivo.