Indie Pop

Bruklin: La Canción Acústica Que Nos Invita a Llorar Juntos

Bruklin: La Canción Acústica Que Nos Invita a Llorar Juntos

Bruklin, una artista nacida en Albania y radicada en Nueva York, quien su pasión por el entretenimiento comenzó desde muy joven, cuando a los 11 años ya estaba actuando en televisión para grandes marcas, mostrando su talento y presencia en el escenario.

Su sencillo debut, “Stay Friends”, mostró sus poderosas vocales y letras profundas, mientras que el videoclip de “Magic Show” consolidó aún más su presencia en el mundo del pop. En sus propias palabras, Bruklin dice: “La música reúne a las personas y cuenta historias que las palabras solas no pueden contar.” Esta declaración refleja perfectamente la esencia de su arte, que busca conectar con la audiencia de manera genuina y profunda. Su capacidad para transmitir emociones a través de sus canciones ha sido clave en su éxito hasta ahora.



Recientemente, Bruklin lanzó su nuevo sencillo acústico, “Good Cry (Acoustic)”, un tema que muestra una faceta más íntima y vulnerable de la artista. La canción, lanzada el 28 de febrero de 2025, es una poderosa exploración de la belleza cruda del desamor. Con una producción minimalista y una interpretación vocal cargada de emoción, “Good Cry (Acoustic)” se convierte en una balada que invita a la reflexión y al llanto liberador. La frase “I’m overdue for a really good cry” (Estoy atrasada para una buena llorada) resume perfectamente la esencia de la canción: una catarsis emocional que muchos de sus oyentes reconocerán y abrazarán.

Este lanzamiento demuestra la versatilidad de Bruklin como artista, capaz de moverse de un sonido pop vibrante a una interpretación acústica que resalta su capacidad vocal. La canción es perfecta para playlists de pop acústico, música de sanación y momentos de introspección. “Good Cry (Acoustic)” es un recordatorio de que la música tiene el poder de sanar, de permitirnos procesar nuestras emociones más profundas y de encontrar consuelo en la vulnerabilidad.


“Decírtelo”: Tripulante Reinventa Su Sonido con un Viaje Electrónico

“Decírtelo”: Tripulante Reinventa Su Sonido con un Viaje Electrónico

Tripulante, el proyecto liderado por el compositor y productor musical barcelonés Vicen Martínez, continúa su senda artística con la presentación de Decírtelo, el segundo adelanto de su nuevo álbum. Tras el lanzamiento de Un Acto de Fe, este nuevo sencillo marca un paso firme en la evolución del músico, mostrando su capacidad para moverse entre estilos sin perder su esencia única.

Con una carrera que abarca desde el indie folk de su primer EP El Brillo de la Ciudad, hasta los matices electrónicos y experimentales de su más reciente trabajo, Vicen ha conseguido cultivar una propuesta sonora que ha cautivado a su audiencia, tanto a nivel nacional como internacional.

El concepto detrás de Tripulante es claro: un viaje musical que no tiene miedo de explorar nuevos territorios mientras mantiene su identidad intacta. Desde sus inicios, cuando grababa y producía en su propio home studio, hasta la actual fase de producción más sofisticada en GuitarRec Estudio en Barcelona, Vicen ha seguido demostrando una habilidad única para conectar con su audiencia a través de su música. Cada uno de sus lanzamientos refleja una evolución tanto personal como profesional.



Decírtelo es el último capítulo en la evolución de Tripulante y, a su vez, un reflejo de su capacidad para adaptarse a nuevas sonoridades sin perder lo que lo hace especial. Este tema retoma la esencia electrónica que ya se exploró en su anterior EP, Buscando el Límite, pero con una propuesta más madura y refinada.

El sencillo nos transporta a una atmósfera envolvente desde el primer segundo, con una instrumentación rica en capas sintetizadas y una base rítmica que recuerda al sonido indie pop electrónico de bandas como Tame Impala o Phoenix. Sin embargo, es la voz de Vicen Martínez la que realmente destaca, con su característico tono íntimo e introspectivo, que actúa como un hilo conductor entre este y el anterior adelanto. El estribillo de Decírtelo es épico, un momento catártico en el que las melodías se entrelazan y el tema alcanza su máxima expresión.

Al igual que en sus trabajos anteriores, Vicen Martínez ha asumido un rol multifacético en la creación de Decírtelo. El tema fue grabado, producido y mezclado por el propio Vicen en GuitarRec Estudio, el espacio que ha servido de centro creativo para su música en los últimos años. El trabajo de producción es detallado y meticuloso, con una atención especial a las texturas electrónicas y las capas sonoras que enriquecen la atmósfera del tema.


Zoom Out: El Himno de Empoderamiento de Jo Hill

Zoom Out: El Himno de Empoderamiento de Jo Hill

Jo Hill, una cantante y compositora originaria de Cheddar, está haciendo olas con su estilo que fusiona indie pop, rock, soul y un toque de country. Influenciada por artistas como Fleetwood Mac, Remi Wolf, Kacey Musgraves y Benee, Jo ha creado un sonido fresco y contemporáneo, con una mezcla de letras honestas y poderosas voces, que funciona como un refugio para aquellos que buscan autenticidad y energía positiva.

Desde sus toques de rock indie hasta sus suaves acordes de soul y los matices de country que no pueden faltar en su estilo (después de todo, es de la región de West Country), Jo ha logrado construir un sonido tanto ecléctico como accesible. Como una verdadera “POW girl”, un término que ella misma define como una especie de vaquera sobreactiva y creadora de canciones, Jo trae una energía poderosa y fresca a cada una de sus composiciones.



Uno de los temas que mejor representa la esencia de Jo Hill es su single “ZOOM OUT”. Esta canción es un himno para aquellos que luchan con las dudas internas y necesitan un recordatorio de su propio poder. Con una energía contagiosa y un mensaje de empoderamiento, “ZOOM OUT” insta a los oyentes a dar un paso atrás, ver el panorama general y recordar que son capaces de superar cualquier obstáculo. La canción es, en palabras de Jo, una “carta atrevida” tanto para ella misma como para todas las personas que necesitan un impulso de confianza. Es un recordatorio poderoso de que, a veces, lo único que necesitamos es un recordatorio de que todo va a estar bien.


Bienvenido a la Nueva Ola #493 | Alas de Liona, The Feather, Justin Hawkins

Bienvenido a la Nueva Ola #493 | Alas de Liona, The Feather, Justin Hawkins

Si eres un apasionado de la música y estás siempre en busca de nuevos sonidos para enriquecer tu playlist, has llegado al lugar indicado. En esta ocasión continuamos con nuestra sección “Nueva Ola”, donde te sumergiremos en el emocionante mundo de los lanzamientos musicales de artistas emergentes de todo el planeta y el mar. Desde géneros clásicos reinventados hasta fusiones audaces y voces que te dejarán sin aliento, prepárate para descubrir una nueva dimensión de la música global.


The Feather – You and I | Belgica

The Feather es el proyecto en solitario de Thomas Medard, un artista cuyo sonido fusiona influencias de synthpop y indie pop con una atmósfera melódica y emotiva. A lo largo de sus canciones, destaca por su capacidad para crear paisajes sonoros, combinados con letras introspectivas que exploran temas como el amor, la incertidumbre y las luchas internas. Con la producción de Chris Taylor (bajista de Grizzly Bear) y colaboraciones con otros músicos destacados, The Feather ha logrado crear un estilo único que invita a la reflexión, llevando al oyente a un viaje emocional y sensorial a través de su música.


Justin Hawkins – i-90 | Estados Unidos


Alas de Liona – The Alchemist’s Son | Reino Unido

Alas de Liona es una artista de indie-pop con un estilo introspectivo y etéreo. En su álbum Gravity of Gold, destacan temas como el amor, los sacrificios y la búsqueda de metas. Una de las canciones del álbum es The Alchemist’s Son, una balada suave y reflexiva sobre el amor por un sueño y las decisiones que conlleva perseguirlo. Además, Alas continuó su línea creativa con un video dirigido por ella misma, filmado en el histórico Ferniehirst Castle en Escocia, un lugar emblemático con una rica historia de resistencia en las Guerras de las Fronteras.










Entre Ritmos y Realidades: Explorando She’s Not Me de Cameron Sage From

Entre Ritmos y Realidades: Explorando She’s Not Me de Cameron Sage From

She’s Not Me se presenta como una propuesta sonora que atrapa desde el primer instante gracias a su producción pulida y un ritmo adictivo. La canción fusiona influencias del pop y el indie pop con un toque sutilmente sexy, logrado por una voz que irradia naturalidad y control. Su atmósfera, cuidadosamente construida, invita a un viaje emocional sin resultar pretenciosa. El tema se configura como un reflejo de las contradicciones de un corazón que lucha por mantener su autenticidad.

La composición de She’s Not Me destaca por sus ganchos memorables y una instrumentación variada que combina sintetizadores coloridos, guitarras envolventes y un coro pegajoso. Aunque la letra narra la compleja dinámica de un amor no correspondido en medio de un triángulo sentimental, el instrumental ofrece una ligereza que suaviza el trasfondo melancólico. Esta dualidad, casi como un diario musical, crea un contraste interesante entre el tono oscuro de la narrativa y la calidez del acompañamiento. Cada cambio rítmico se siente orgánico, consolidando la identidad del tema



Cameron Sage From emerge como una joven promesa del pop, oriunda de Toronto y actualmente radicada en Los Ángeles. Con apenas 18 años, ha mostrado desde temprana edad una conexión innata con la música, participando en coros infantiles y asumiendo roles protagónicos en producciones teatrales. Su incursión en la composición y producción de sus propias canciones ha sido reconocida por críticos y oyentes, acumulando notables reproducciones en poco tiempo. La autenticidad en sus letras y la naturalidad de su voz le han permitido conectar de manera directa con el público, posicionándola como una artista a seguir.

En definitiva, She’s Not Me se erige como un testimonio de la capacidad de Cameron Sage From para transformar emociones complejas en un relato musical accesible y cautivador. Producida por el talentoso Josh Frigo, la canción logra equilibrar una instrumentación vibrante con una lírica introspectiva sobre el amor y la desilusión. Este sencillo se suma a un catálogo emergente que promete explorar los matices de la vida y las relaciones. Así, la propuesta invita a redescubrir la belleza de la vulnerabilidad y la fuerza que se esconde en cada experiencia personal.


Entre Sombras y Destinos: La Reflexión Musical en Just Another Life

Entre Sombras y Destinos: La Reflexión Musical en Just Another Life

Just Another Life se presenta como una propuesta que combina un ritmo adictivo con influencias indie pop y tintes rock, creando una atmósfera con un ligero toque oscuro. La canción se destaca por sus ganchos pegajosos y transiciones que se suceden de forma natural, invitando al oyente a sumergirse en sus matices. Su producción es cuidada, logrando que cada instrumento encuentre su lugar sin opacar la presencia de la voz femenina.

El entramado sonoro de Just Another Life se construye sobre bases que recuerdan al shoegaze y al dreampop, aportando una carga emocional palpable. Los toques rock refuerzan su carácter, mientras que la sutileza de las melodías genera una sensación de introspección. La combinación de ritmos y la instrumentación variada hacen que la canción se sienta tanto contemporánea como en sintonía con una tradición pop americana. Cada elemento se integra para ofrecer una experiencia auditiva que resulta accesible y cautivadora.



El proyecto See Night emerge desde Los Ángeles y se ha posicionado como una propuesta fresca dentro del indie-rock, reflejando la complejidad de las vidas que dejamos atrás y las nuevas etapas que emprendemos. Con una estética que se mueve entre la nostalgia y el impulso de la reinvención, la propuesta de See Night dialoga con historias de desencuentros y reencontros. La música del grupo se nutre de una diversidad de influencias que le confieren una identidad propia, sin encasillarse en fórmulas preestablecidas. La trayectoria del proyecto invita a pensar en la dualidad entre el desarraigo y el retorno, entre la partida y el hogar.

En definitiva, Just Another Life se erige como una gran propuesta musical sobre las transiciones de la vida y el impulso de seguir adelante pese a la oscuridad. La canción, con su estilo adictivo y su voz distintiva, ofrece un reflejo sincero de los retos y las renovaciones que marcan nuestro camino. En un panorama musical en constante cambio, la propuesta de See Night destaca por su capacidad para conectar de manera directa y honesta. Así, el tema invita a redescubrir la belleza de los nuevos comienzos en medio de la complejidad de nuestras historias personales.


Entre Ritmos y Compañía: La propuesta ”Good Company” de Sputnik The Band

Entre Ritmos y Compañía: La propuesta ”Good Company” de Sputnik The Band

En un contexto musical en constante evolución, Good Company se presenta como una propuesta dinámica y divertida. La canción se despliega con un ritmo marcado por influencias indie pop que se funden de manera natural con tintes de rock. Su instrumental variada enriquece cada compás, proporcionando un acompañamiento versátil y efectivo. La voz, siempre en control y con un toque desenfadado, aporta la personalidad necesaria para conectar con el oyente.

Proveniente de la vibrante escena de Nueva York, Sputnik The Band explora la tradición del pop americano desde una perspectiva fresca. Encabezados por la etérea voz de Genie Morrow y respaldados por la destreza de Nigel Rawles junto a talentosos músicos, el grupo ofrece una propuesta que evoca la calidez de un mix tape entrañable. Su sonido logra conjugar lo clásico con la innovación, sin dejar de ser accesible. Esta dualidad les permite mantenerse fieles a sus raíces mientras se reinventan en cada composición.



La discografía de Sputnik The Band – que incluye Meet Sputnik, Shine On…, 333 y The Lew Bracker Album – evidencia su capacidad para fusionar lo tradicional y lo contemporáneo. Cada álbum ofrece una mirada única al pop, tejiendo narrativas y melodías evocadoras de forma cohesionada. La colaboración con el productor Carl Glanville ha aportado a sus grabaciones una dimensión definida y cuidadosa. Estos trabajos reflejan un compromiso sincero con la esencia del género, sin caer en exageraciones.

Con Good Company, el grupo se aventura en un territorio que equilibra la energía del indie pop con toques de rock, generando un resultado fresco y contemporáneo. La canción se caracteriza por su ritmo dinámico y la naturalidad en sus transiciones, invitando a disfrutar de cada instante sin complicaciones. En un panorama musical diverso, Sputnik The Band demuestra su habilidad para crear música que resuena tanto en lo emocional como en lo rítmico. En definitiva, Good Company se posiciona como una muestra auténtica del talento del grupo y de su capacidad para conectar con el oyente.


Resiliencia Musical: La Fuerza de All’s Not Lost de Heather Mae

Resiliencia Musical: La Fuerza de All’s Not Lost de Heather Mae

All’s Not Lost se presenta como una declaración musical poderosa, fusionando influencias del indie pop con tintes de rock que aportan fuerza y dinamismo a cada compás. La canción destaca por sus ganchos potentes y un ritmo que, a pesar de su energía explosiva, se siente natural en cada transición. La producción es meticulosa, permitiendo que la voz femenina se imponga con una personalidad adictiva y genuina, conectando de inmediato con el oyente. Este tema se erige como una invitación a transformar el dolor en una experiencia liberadora.

En All’s Not Lost, cada elemento se orquesta para crear una atmósfera vibrante que capta tanto la sensibilidad como la determinación. La estructura musical equilibra lo melódico con lo rítmico, logrando que la canción se convierta en un refugio sonoro para quienes buscan consuelo en medio de las batallas diarias. La habilidad para entrelazar el pop y el rock le confiere una identidad única, haciendo que cada verso resuene con honestidad. El resultado es una pieza que no solo entretiene, sino que también ofrece un mensaje de resiliencia y esperanza.



Heather Mae no se limita a escribir canciones; su propuesta es una revolución en sí misma. Como artista-activista que trasciende géneros, fusiona la crudeza del alternative rock, la capacidad pegajosa del indie pop y la profundidad narrativa del folk para esculpir himnos para los marginados y sobrevivientes. Su música se convierte en un espejo inquebrantable que refleja realidades crudas como la salud mental, la liberación queer y la lucha por la justicia. Cada nota y letra se cargan de una energía transformadora, convirtiendo la lucha diaria contra la depresión en un acto de catarsis.

El sencillo All’s Not Lost forma parte de su esperado álbum WHAT THEY HID FROM ME, su trabajo más crudo y sin filtros hasta la fecha. Producido por ZDAN y acompañado por una banda 100% femenina, que incluye a la ganadora de un Grammy Allison Russell y al dúo SistaStrings, el álbum explora temáticas profundas como el trauma religioso, la supervivencia y la resiliencia. Con este lanzamiento, Heather Mae consolida su posición como una voz revolucionaria, capaz de transformar experiencias dolorosas en un manifiesto de empoderamiento. La canción, con su estilo adictivo y su mensaje sincero, se posiciona como un llamado a encontrar radical alegría en medio de la adversidad.


Jont: La Música como Camino de Sanación y Conexión Espiritual

Jont: La Música como Camino de Sanación y Conexión Espiritual

Jont, nacido como Jonathan Whittington en Londres, ha recorrido un camino fascinante tanto en su vida personal como profesional. Su música, a lo largo de los años, ha sido un refugio de consuelo y apoyo para quienes buscan conexión. Lo que comenzó como una búsqueda artística, a lo largo de las décadas se ha transformado en un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la sanación, reflejado en sus canciones, ceremonias y vivencias.

La carrera de Jont comenzó en 1997, cuando fundó UNLIT, un evento musical underground que no solo presentaba su música, sino también la de muchos artistas emergentes. Este evento, que comenzó en el 12 Bar Club de Londres, rápidamente se convirtió en una plataforma para músicos como Ed Sheeran y Newton Faulkner, y más tarde sería la inspiración para el fenómeno Sofar Sounds.

En 2012, Jont decidió mudarse a Nova Scotia, Canadá, donde la paternidad y la meditación se convirtieron en grandes maestros en su vida. En este tranquilo rincón del mundo, Jont comenzó a profundizar en su trabajo con la medicina ayahuasca, lo que le permitió fusionar su pasión por la música con su proceso de sanación espiritual.



La música de Jont ha ido evolucionando a lo largo de los años, pasando de la sencillez acústica a composiciones más orquestadas y vibrantes, pero siempre con una sensación de intimidad que caracteriza su estilo único. Con cada álbum, Jont ha explorado diferentes facetas de la vida, desde la vulnerabilidad emocional hasta la alegría expansiva. Canciones como “The Next Ramana Maharshi” capturan su viaje espiritual y su búsqueda personal, una reflexión sobre cómo lidiar con el amor profundo que lleva dentro. En esta canción, Jont no busca convertirse en un gurú famoso, sino que expresa una preocupación más humana y universal: ¿Qué hacer con todo este amor?

La canción fue escrita durante una sesión de tres días en la isla tailandesa de Koh Phangan, y sus versos reflejan un doloroso proceso de búsqueda que se transforma en revelación, inspirado por el canto de un ave. Este tipo de conexión orgánica con la naturaleza es uno de los pilares del trabajo de Jont, quien ve la música no solo como arte, sino también como una forma de sanar y compartir su propia experiencia humana.


The Two Romans y el Arte de Transformar la Dificultad en Música

The Two Romans y el Arte de Transformar la Dificultad en Música

The Two Romans se presentan como una bocanada de aire fresco, una banda que sabe cómo convertir los momentos difíciles en poderosas melodías que nos impulsan hacia adelante. Formada por los hermanos Mattia y Samuele Zanella, junto a una alineación de talentosos músicos, esta banda internacional, con raíces en Roma, Italia, y una fuerte conexión con Suiza y Alemania, ha logrado conquistar los escenarios europeos con su estilo único y su sonido vibrante.

La historia de The Two Romans comienza en 2015, cuando los hermanos Zanella deciden unir fuerzas para formar su primera banda. Ambos habían tenido experiencias musicales previas, pero fue en ese momento cuando comenzaron a definir su propio camino. Inspirados por grandes bandas como Gang of Youths y Nothing But Thieves, lograron crear una propuesta sonora que fusiona rock alternativo, pop rock y elementos electrónicos, creando un sonido fresco y moderno que rápidamente los posicionó en la escena musical.



El sonido de The Two Romans es una mezcla de melodías pegajosas, guitarras vibrantes y un piano lleno de energía que, junto con sus producciones electrónicas, crea una atmósfera que atrapa a los oyentes desde el primer acorde.

La canción “Like It Like This” con un ritmo contagioso y un coro que se queda en la cabeza, la banda nos invita a ver la vida como una serie de contrastes: no hay altos sin bajos. Así, nos animan a abrazar las dificultades en lugar de temerlas, recordándonos que las experiencias difíciles también son una parte vital de nuestro crecimiento personal.

A lo largo de su carrera, The Two Romans han realizado más de 150 conciertos en Europa, participando en festivales de renombre como el Montreux Jazz Festival y el Gurten Festival. Su enérgico y emocionante estilo en el escenario les ha permitido ganar una base de seguidores leales y seguir creciendo como banda.