Indie Pop

Dash Hammerstein y la atmósfera única de “The Hammer”

Dash Hammerstein y la atmósfera única de “The Hammer”

El recorrido de Dash Hammerstein como compositor y cantautor ha estado marcado por una versatilidad que lo ha llevado del cine a la música popular. Con trabajos presentados en festivales como Sundance y Tribeca, además de colaboraciones para plataformas como Netflix y HBO, Hammerstein ha construido un perfil creativo que se mueve entre lo experimental y lo accesible. Sus diez discos previos, con influencias del folk pop y la música neoclásica, ya habían mostrado esa capacidad de transitar distintos paisajes sonoros.

En este nuevo capítulo aparece “The Hammer”, un sencillo que se distingue por un ritmo suave y una construcción ambiental que lo acerca al indie pop ligero. La canción se centra en la incertidumbre, en esa tensión entre lo que está por comenzar y lo que podría terminar. La metáfora del martillo, ya sea de una pistola de arranque o de un arma real, abre un espacio de interpretación que refuerza el carácter reflexivo del tema.



La propuesta de Dash Hammerstein en “The Hammer” surge de un periodo de sobriedad y experimentación que dio forma a su próximo álbum homónimo. En este trabajo, el compositor abandona la psicodelia abstracta para enfocarse en canciones con significados concretos: la muerte, la duda, los viejos amigos o la biotecnología. La producción se complementa con colaboraciones de músicos como Michael Sachs en vientos, Jordi Nus en cuerdas y Alden Harris-McCoy en guitarra, grabadas en estudios de Brooklyn.

Al escuchar “The Hammer”, se percibe una atmósfera que combina lo íntimo con lo enigmático. La canción no busca imponerse con grandilocuencia, sino envolver al oyente en un espacio sonoro que fluye con naturalidad. En esa mezcla de ritmo único y construcción ambiental, Dash Hammerstein reafirma su capacidad de crear música que se siente honesta y que invita a reflexionar sobre la incertidumbre que acompaña cada momento de la vida.


Sister Void y el regreso con “rewind”

Sister Void y el regreso con “rewind”

La trayectoria de Sister Void, proyecto liderado por Lindsey Nico Mann, ha estado marcada por una exploración constante de sonidos que van del goth y shoegaze al post-rock y la electrónica. Conocida también por su trabajo como directora de videos musicales para artistas como Sylvan Esso y Major Lazer, su propuesta se ha caracterizado por un enfoque experimental y etéreo. Tras una pausa personal en 2025, Mann regresa en 2026 con nuevas energías y con la intención de retomar su camino creativo.

Ese regreso se materializa en “rewind”, un sencillo producido junto a Jacob Dennis que se sostiene en fuertes influencias pop con tintes modernos. La canción destaca por un ritmo enganchante que atrapa desde el inicio, mostrando una faceta más accesible dentro del universo sonoro de Sister Void. La pieza logra equilibrar lo experimental con lo contemporáneo, ofreciendo un espacio donde la frescura del pop se mezcla con la intensidad de su estilo.



El recorrido previo de Sister Void incluye trabajos como eye, feed me y blink, cada uno con temáticas distintas que van desde las relaciones tumultuosas hasta la fugacidad del amor. Estos lanzamientos revelan una inquietud creativa que no se limita a un solo género, sino que busca expandirse hacia diferentes atmósferas. En “rewind”, esa misma inquietud se traduce en un tema que apuesta por lo inmediato y lo melódico, sin perder la esencia experimental que la caracteriza.

Al escuchar “rewind”, se percibe un sonido que invita tanto a la reflexión como al movimiento. La canción funciona como un puente entre la pausa creativa de 2025 y el nuevo capítulo que inicia en 2026, reafirmando la capacidad de Sister Void para reinventarse sin perder identidad. En esa mezcla de pop moderno y un ritmo envolvente, Lindsey Nico Mann abre la puerta a lo que promete ser una etapa más dinámica y cercana en su propuesta musical.


“Everything I Wanted”: el salto eléctrico de Evan Honer hacia una nueva libertad sonora

“Everything I Wanted”: el salto eléctrico de Evan Honer hacia una nueva libertad sonora

Evan Honer inaugura una nueva etapa creativa con el lanzamiento de “Everything I Wanted”, publicado a través de su propio sello independiente, Cloverdale Records, el tema confirma que Honer sigue rompiendo cualquier etiqueta que intente encasillarlo dentro del folk o la americana tradicional. En esta ocasión, el músico apuesta por una base de guitarra eléctrica, algo inédito en su proceso creativo hasta ahora, lo que aporta una energía más cercana al indie rock sin perder la honestidad emocional que caracteriza su narrativa.



Compuesta junto a sus amigos Will Wells y Mikey Ferrari (Wells Ferrari), y producida en colaboración con Garrett Hall y sus compañeros de banda Shane Travis y Tyson Rodgers, “Everything I Wanted” funciona casi como una declaración de libertad artística. La canción suena expansiva, directa y sincera, reflejando a un artista que se siente cómodo explorando nuevos territorios sonoros sin miedo a la reacción del público. Honer lo deja claro: el objetivo no es complacer, sino expresarse con autenticidad.

Este lanzamiento llega tras un 2024 especialmente prolífico, año en el que Evan Honer presentó su álbum Fighting For, seguido por los EPs Different Life y Annabelle, además de consolidar una base de fans global gracias a su enfoque 100% independiente. Con cientos de millones de reproducciones acumuladas y una gira de 2025 que comienza el 23 de febrero en Little Rock, Arkansas, Evan Honer demuestra que su crecimiento no responde a fórmulas comerciales, sino a una búsqueda constante de identidad, emoción y verdad musical. “Everything I Wanted” no solo es una nueva canción: es el sonido de un artista avanzando sin mirar atrás.


LA NUEVA OLA 2026 #26 | Franco K, Christopher Ardra, Ali Moore

LA NUEVA OLA 2026 #26 | Franco K, Christopher Ardra, Ali Moore

Si eres un apasionado de la música y estás siempre en busca de nuevos sonidos para enriquecer tu playlist, has llegado al lugar indicado. En esta ocasión continuamos con nuestra sección “Nueva Ola”, donde te sumergiremos en el emocionante mundo de los lanzamientos musicales de artistas emergentes de todo el planeta y el mar. Desde géneros clásicos reinventados hasta fusiones audaces y voces que te dejarán sin aliento, prepárate para descubrir una nueva dimensión de la música global.


Franco K – BLAME | Estados Unidos

Franco K es un artista que se mueve dentro del R&B alternativo con una propuesta íntima y honesta, enfocada en emociones reales y relaciones complejas. Su tema “BLAME” refleja esa esencia al retratar el ciclo emocional de una relación donde nadie asume la responsabilidad y los problemas nunca se resuelven. Con letras cargadas de autoconciencia y frustración silenciosa, la canción muestra cómo la química puede pesar más que la lógica. Musicalmente, combina guitarras acústicas cálidas, pads etéreos y un groove relajado que culmina en un solo de guitarra eléctrica que funciona como liberación emocional.


Christopher Ardra – Tell Me | Estados Unidos

Christopher Ardra es un artista de Nueva York cuya música combina elementos de pop, rock y electrónica con una sensibilidad atmosférica y emocional. Su sencillo “Tell Me”, que abre el álbum, invita al oyente a un viaje introspectivo sobre la búsqueda de identidad y propósito, sostenido por voces suaves y casi susurradas, coros femeninos y un groove bailable. La canción refleja el sello distintivo de Ardra al unir lo digital y lo orgánico, mezclando beats programados con baterías en vivo, guitarras fluidas y momentos hablados que crean una experiencia envolvente y expresiva.


Ali Moore – Enciso | Reino Unido

Ali Moore es un artista de Escocia que continúa explorando nuevos lenguajes musicales y emocionales. “Enciso” marca su segundo lanzamiento en español, una canción nacida de experiencias personales que captura un momento específico en el tiempo con honestidad y sensibilidad.






JUNG convierte el cansancio post-viaje en un himno pop con “Vacation”

JUNG convierte el cansancio post-viaje en un himno pop con “Vacation”

La dupla sueca JUNG, formada por los hermanos Tom y Henrik Ljungqvist, da la bienvenida anticipada al verano de 2026 con su nuevo sencillo “Vacation”, una canción vibrante que captura a la perfección esa sensación contradictoria de regresar de un viaje más cansado de lo que te fuiste y necesitar, irónicamente, otra escapada. Lejos de ser solo un tema ligero, la canción conecta desde la experiencia cotidiana y la transforma en un himno energético y contagioso.



Musicalmente, “Vacation” se mueve entre el indie pop, el britpop de los años 2000 y el electropop moderno, con una producción dinámica que evoca la nostalgia de proyectos como Gorillaz, Peter Bjorn and John y Foster the People, pero manteniendo una identidad fresca y actual. El ritmo pulsante, los sintetizadores brillantes y un estribillo poco convencional convierten al tema en un candidato natural a banda sonora del verano.

La canción fue escrita en Londres junto a Tim Powell, coautor del icónico “Believe” de Cher, y James Bell, conocido por su trabajo en “The Business” de Tiësto, una colaboración que se percibe en la solidez pop y la ambición internacional del sencillo. Como detalle entrañable, las hijas de Tom y Henrik, Sam y Mary, participan en la canción bajo el nombre de Baby Hooligans, aportando un matiz familiar y espontáneo que refuerza el espíritu despreocupado del tema.

Este lanzamiento no solo adelanta lo que será su próximo EP, previsto para abril de 2026, sino que reafirma a la banda como una de las propuestas más sólidas y emocionantes del pop escandinavo actual.


Blackbird Blackbird y “Don’t Wait”: la calma que golpea profundo

Blackbird Blackbird y “Don’t Wait”: la calma que golpea profundo

El proyecto Blackbird Blackbird, liderado por el músico y productor californiano Mikey Maramag, regresa con fuerza con Dreamstuck, un ambicioso álbum de 22 canciones que confirma su sensibilidad única dentro del pop electrónico contemporáneo. Entre los momentos más destacados del disco se encuentra “Don’t Wait”, una canción minimalista y profundamente envolvente que demuestra que la contención también puede ser poderosa.

“Don’t Wait” avanza con un ritmo relajado pero decidido, sostenido por una base grave firme y una elegancia sutil que invita al movimiento sin prisa. Sintetizadores etéreos giran alrededor de golpes de piano bien marcados, mientras la voz de Maramag —soñadora, cercana y cargada de intención— flota con naturalidad sobre la producción. El resultado es una pieza que transmite determinación sin perder serenidad, logrando un equilibrio poco común entre introspección y empuje.



La canción fue escrita pocas semanas antes de cerrar Dreamstuck, lo que la convierte en una de las piezas más frescas del álbum. Grabada en el estudio casero del propio Maramag, “Don’t Wait” refleja un proceso creativo íntimo y disciplinado, donde cada sonido está cuidadosamente pensado. Influencias del synthpop clásico y de la electrónica downtempo se mezclan con una sensibilidad moderna, creando un ambiente hipnótico que atrapa desde la primera escucha.

Más allá de lo musical, “Don’t Wait” funciona como un mensaje claro: no dejar que el tiempo, el miedo o la duda nos paralicen. En el contexto de Dreamstuck, la canción se siente como una declaración de intención y resistencia creativa, especialmente si se considera el trasfondo emocional del álbum, concebido como una reflexión sobre la disciplina artística frente al trauma.


Sam Setton y “MADRID”: un viaje musical entre distancia, deseo y esperanza

Sam Setton y “MADRID”: un viaje musical entre distancia, deseo y esperanza

El cantante y compositor neoyorquino Sam Setton nos presenta su nuevo sencillo “MADRID”, una pieza que explora las complejidades de una relación a distancia con un enfoque fresco y emocionalmente profundo. Inspirado por su propia experiencia entre Tel Aviv y Nueva York, Setton plasma en la canción la frustración de la separación, la ansiedad de los videollamadas interminables y la esperanza de encontrarse en un punto intermedio, simbolizado por la ciudad de Madrid.



Musicalmente, “MADRID” combina la energía del Light Drum and Bass con los elementos cálidos y melódicos del Contemporary R&B, logrando un equilibrio perfecto entre dinamismo y sensibilidad. Desde los primeros compases, la canción transporta al oyente a un viaje sonoro lleno de paisajes emotivos, donde la electrónica acompaña los latidos del corazón y los susurros de la voz de Setton recrean la intimidad de una conexión que desafía la distancia. Destacan momentos como el minuto 1:48, donde la producción alcanza un clímax que refleja tanto el impulso de seguir adelante como la aceptación de los errores y dificultades pasadas.

El track no solo refleja la tensión emocional de la distancia, sino que también celebra la esperanza y la perseverancia del amor, haciendo que el oyente se sumerja en un relato sensorial y reflexivo. “MADRID” es un claro ejemplo de cómo Sam Setton logra combinar pop alternativo y dance pop con narrativas personales, creando un sonido que es a la vez íntimo y expansivo, introspectivo y bailable.

Con este sencillo, Sam Setton reafirma su capacidad para transformar experiencias personales en música emotiva y cautivadora, mostrando un dominio impecable de la producción y una sensibilidad lírica que conecta directamente con quienes han vivido la tensión y la belleza de un amor a distancia. “MADRID” no es solo una canción, es un viaje que invita a sentir, reflexionar y moverse al ritmo de las emociones.


Aukai presenta “Yobue”: la calma como lenguaje sonoro

Aukai presenta “Yobue”: la calma como lenguaje sonoro

Aukai regresa con “Yobue”, un sencillo instrumental que reafirma la identidad del proyecto como un espacio de introspección, pausa y sensibilidad sonora. Bajo la dirección creativa de Markus Sieber, la pieza se construye sin necesidad de palabras, confiando plenamente en el poder emocional del sonido para transmitir un mensaje de serenidad y transformación interior.



Desde los primeros segundos, “Yobue” envuelve al oyente en una atmósfera etérea y expansiva. Arreglos de cuerdas delicadas, donde el arpa adquiere un protagonismo especial, se entrelazan con sutiles capas de sintetizadores que aportan profundidad y calidez. La composición fluye con naturalidad, invitando a cerrar los ojos y dejarse llevar por un viaje introspectivo que evoca la idea de calma tras la tormenta, recordándonos que incluso los momentos más intensos son siempre pasajeros.

La estructura del tema destaca por su elegancia y su desarrollo orgánico. No hay rupturas bruscas ni dramatismos forzados; cada sonido parece colocado con intención, como si la música respirara junto al oyente. En ese equilibrio entre fragilidad y amplitud, “Yobue” se convierte en una experiencia casi meditativa, ideal para momentos de contemplación, descanso o reconexión emocional.

Con este lanzamiento, Aukai continúa explorando la música como un refugio sensorial y espiritual. “Yobue” no solo funciona como un adelanto del universo sonoro que Markus Sieber sigue construyendo, sino también como una invitación a transformar el miedo en inspiración y el silencio en un espacio fértil para el renacer interior. Es una pieza que no se escucha de manera superficial, sino que se habita, dejando una huella sutil pero profunda en quien se permite detenerse y escuchar.


LA NUEVA OLA 2026 #13 | Patrick Sampson, &Tilly, CAYU

LA NUEVA OLA 2026 #13 | Patrick Sampson, &Tilly, CAYU

Si eres un apasionado de la música y estás siempre en busca de nuevos sonidos para enriquecer tu playlist, has llegado al lugar indicado. En esta ocasión continuamos con nuestra sección “Nueva Ola”, donde te sumergiremos en el emocionante mundo de los lanzamientos musicales de artistas emergentes de todo el planeta y el mar. Desde géneros clásicos reinventados hasta fusiones audaces y voces que te dejarán sin aliento, prepárate para descubrir una nueva dimensión de la música global.


Patrick Sampson – Lost in Montana | Estados Unidos

Patrick Sampson es un singer-songwriter que destaca por una madurez compositiva poco habitual para su edad, combinando una narrativa profunda con una sensibilidad íntima y cinematográfica. En “Lost in Montana”, el artista construye un viaje emocional marcado por la nostalgia y la melancolía, donde los paisajes funcionan como metáforas de sentirse perdido y en búsqueda de guía. Con una instrumentación folk rock que incluye guitarras atmosféricas y violín, y una voz cálida y melódica al frente, la canción invita al oyente a sumergirse en un espacio de calma, reflexión y conexión emocional.


&Tilly – Plenty | Republica Checa

&Tilly es un proyecto de sensibilidad etérea y espíritu introspectivo que se mueve con libertad entre el dark pop, el synthpop y la electrónica emocional, construyendo canciones desde la emoción más honesta. En Plenty, reinterpretación del tema de aeseaes, la artista transforma el original en una experiencia íntima y envolvente, donde las atmósferas suaves, los arreglos electrónicos delicados y su voz hipnótica crean un espacio de pausa y reflexión. Lejos de la grandilocuencia, el cover apuesta por la sutileza y la ambigüedad emocional, invitando a aceptar las contradicciones internas y a habitar la melancolía con belleza y calma.


CAYU – 1983 | España

Cayu es un artista de funk rock de espíritu ecléctico que fusiona groove, energía y sensibilidad soul en una propuesta pensada para mover el cuerpo y conectar emociones. En “1983”, rinde homenaje al funk ochentero con un viaje vibrante lleno de guitarras rítmicas, actitud bailable y una producción moderna que actualiza ese sonido clásico. El tema captura la esencia de la pista de baile con un pulso contagioso, reflejando la identidad de Cayu: música directa, divertida y cargada de groove que invita a dejarse llevar.








LMNT 115 y la energía refrescante de “Fuse”

LMNT 115 y la energía refrescante de “Fuse”

El dúo LMNT 115 ha irrumpido en la escena musical con un aire de misterio y magnetismo. Formado por Z y Fab, quienes prefieren ocultar sus identidades detrás de personajes animados diseñados a medida, el proyecto nació oficialmente en noviembre de 2024 con un debut que llamó la atención por su estética futurista y narrativa cinematográfica. Inspirados en el anime, la inteligencia artificial y los paisajes urbanos del cyberpunk, han creado un universo sonoro que se distingue por su carácter inmersivo.

En este nuevo capítulo aparece “Fuse”, una propuesta realizada junto a Ky Marley impregnando su sello con su voz, y el sonido que combina influencias de indie pop, dance y un toque de house. La canción se percibe como una experiencia refrescante, con un ritmo que invita al movimiento y una producción que logra equilibrar lo moderno con lo accesible. Es un tema que se sostiene en la energía de sus capas sonoras y en la capacidad de generar una atmósfera vibrante.



La visión de LMNT 115 no se limita a la música, sino que se extiende a un concepto artístico más amplio. Su nombre, tomado del Elemento 115, simboliza una fuerza creativa que los impulsa desde la infancia y que ahora se traduce en un proyecto que busca fusionar sonido e historia. En “Fuse”, esa intención se refleja en la manera en que la colaboración con Ky Marley amplía el espectro de su propuesta, reforzando la idea de un espacio donde distintos géneros convergen.

Al escuchar “Fuse”, se percibe un tema que apuesta por la frescura y la dinámica del indie pop contemporáneo, sin dejar de lado la influencia del dance y el house. La canción funciona como una muestra del camino que LMNT 115 está trazando: uno en el que la música se convierte en un puente hacia un universo narrativo propio, capaz de conectar con oyentes que buscan propuestas distintas y envolventes.