En el mundo del indie-pop, Geepers! se ha convertido en un nombre que resuena por su capacidad para crear sonidos vibrantes y llenos de personalidad. Edison Roberts, la mente detrás de este proyecto, ha logrado construir una identidad musical única desde Long Beach, California, combinando grooves contagiosos con narrativas introspectivas. Su enfoque autodidacta, escribiendo, grabando y mezclando cada nota, le ha permitido desarrollar un estilo que se siente tanto nostálgico como moderno.
Con un catálogo que va desde la energía contagiosa de Work! hasta la introspección melódica de Fine Line, Geepers! explora las emociones humanas con un toque juguetón pero sincero. Su música no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre los altibajos de la vida. Este equilibrio entre lo divertido y lo profundo es lo que ha capturado la atención de oyentes que buscan algo más que simples canciones.
Su más reciente lanzamiento, Lavender, es un ejemplo claro de su evolución artística. La canción destaca por su ritmo dinámico y una producción meticulosa donde cada sonido e instrumento encuentra su espacio perfecto. Las influencias indie se mezclan con elementos modernos, creando una atmósfera que es tan envolvente como refrescante. La voz de Roberts, por su parte, encaja de manera natural, complementando la energía general de la pieza sin intentar robar el protagonismo.
Lavender es una experiencia que refleja la esencia de Geepers!. Su capacidad para combinar lo introspectivo con lo divertido hace que esta pieza sea una adición interesante a cualquier playlist. Además, demuestra que Roberts no tiene miedo de experimentar, llevando su sonido a nuevos territorios sin perder la conexión emocional que caracteriza su trabajo.
Para quienes aún no han explorado el universo de Geepers!, Lavender es un excelente punto de partida. Con su mezcla de ritmos contagiosos y letras que invitan a la reflexión, esta canción confirma que Geepers! es un proyecto que vale la pena seguir.
En el vibrante panorama del indie rock latinoamericano, Neema se ha consolidado como un dúo que no solo crea música, sino que cuenta historias. Formado en 2014 por José Daniel Cornejo y José Lito Sousa, este proyecto ha evolucionado con propuestas conceptuales que exploran temas universales como el amor, el desamor y la búsqueda de equilibrio interno. Su álbum Yei, lanzado entre 2019 y 2021, es un claro ejemplo de su capacidad para crear narrativas profundas a través de ocho canciones que se complementan entre sí, creando un viaje musical y visual que captura la esencia de sus experiencias.
Con una trayectoria que incluye participaciones en festivales internacionales y sesiones acústicas en países como México, Argentina y Colombia, Neema ha demostrado ser una fuerza creativa en constante movimiento. En 2020, su participación en el Festival International Sister Cities Youth Music Festival en China, invitados por la Alcaldía de Panamá, marcó un hito en su carrera, llevando su música más allá de las fronteras latinoamericanas. Además, su EP Andrea, nace el sol desde la nave, lanzado en agosto de ese mismo año, fue recibido con entusiasmo en México, consolidando su presencia en la escena indie de la región.
Ahora, Neema nos sorprende con su más reciente lanzamiento, Estocada, una canción que combina un ritmo dinámico con influencias indie pop, creando una propuesta fresca y envolvente. La voz tenor de José Daniel Cornejo destaca por su control y versatilidad, llevando al oyente por un registro emocional que va desde la sutileza hasta la intensidad.
Estocada es más que una canción; es una declaración artística que refleja la evolución de Neema como creadores. Con buenas letras y una producción sobresaliente, este tema se posiciona como una de las propuestas más interesantes del indie latinoamericano en los últimos tiempos.
Con una voz que combina calidez y profundidad, Julia Logan nos presenta “Thrown Down”, una canción que destaca por su ritmo tranquilo y sus elementos acústicos. La suavidad de su voz se entrelaza perfectamente con la instrumentación, creando una atmósfera que evoca baladas clásicas con influencias pop y country. Es una propuesta indie que invita a la introspección y al disfrute de los pequeños detalles.
Julia Logan creció en una pequeña isla sueca cerca de Estocolmo, donde comenzó a cantar en un coro de iglesia. Su paso por el sur de California durante la adolescencia marcó un punto clave en su desarrollo musical, ya que allí aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir sus propias canciones. Estas experiencias han influido en su estilo, que mezcla folk y pop con una sensibilidad única para capturar momentos de conexión humana.
Su álbum debut, Everly Foreverly, fue producido en colaboración con Daniel Bengtson, conocido por su trabajo con First Aid Kit. Este proyecto incluyó contribuciones de músicos como Kyle Crane y Peter Morén, consolidando a Julia Logan como una voz emergente en la escena indie. Ahora, con su segundo álbum, Faraway Nearby, explora temas como el miedo, la pérdida y la búsqueda de un lugar en el mundo, inspirándose en la pintora Georgia O’Keeffe.
“Thrown Down” es un ejemplo perfecto de la habilidad de Julia Logan para crear música que resuena con autenticidad. La canción no busca impresionar con grandes producciones, sino conectar a través de su sencillez y honestidad. Su voz, a la vez reconfortante y penetrante, nos recuerda la importancia de desacelerar y apreciar los momentos que nos hacen humanos.
Sam Koster es un artista multifacético de Australia, originario de Canberra, que ha forjado su propio camino en los mundos de la música, las artes visuales y el cine. Como músico autodidacta, productor y artista, Koster es conocido por abrazar la libertad en su trabajo.
El talento de Sam abarca múltiples disciplinas. Como multiinstrumentista y productor, canaliza su pasión por la música a través de una variedad de instrumentos, desde guitarras hasta herramientas de producción electrónica. Además de sus proyectos musicales, Sam también es un hábil artista visual y cineasta, creando proyectos que resuenan emocionalmente y exploran temas más profundos.
Bloom: Un EP Nacido en Laos
En su más reciente EP, Bloom. Sam nos comenta que el proyecto fue escrito, grabado y producido durante sus viajes por Laos, un período que influyó profundamente en el sonido y los temas del EP. Bloom es un reflejo de las experiencias, vistas y sonidos que Sam encontró durante su tiempo en el sudeste asiático. Su travesía por Laos le dio el espacio para reflexionar, innovar y crear un álbum que es tanto profundamente personal como universalmente resonante.
El EP transmite una sensación de libertad, con cada pista explorando la compleja danza entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Es un viaje de transformación, como el proceso mismo de florecer. Los sonidos de Bloom son una mezcla de lo tradicional y lo moderno, fusionando instrumentación acústica con elementos electrónicos, lo que refleja la disposición de Sam a experimentar y su creencia en dejar que la música lo lleve a donde quiera.
El Track x Track
Midnight
Abriendo el EP, “Midnight” nos lleva a un viaje de texturas, donde principalmente resaltan capas de sonido que nos sumergen en el ruido de la naturaleza y la noche, un piano a manera de ostinato y una voz que juega dentro del Pop que a la vez sabe utilizar recursos como pitchs vocales y sensaciones que bien podrian venir de la psicodelia.
Realmente es dificil encacillar la canción en un genero ya que toma recursos de diferentes lados, desde la caja de ritmos del hip-hop hasta una sensación mas experimental, siempre manteniendo melodias y texturas interesantes.
the love
Como si estuvieran interconectado llega “the love”, a manera de continuación del track anterior, la canción retoma elementos como texturas de ruido, cajas de ritmo, un epiano muy nostalgico y una voz que pasa de melodias pop a secciones que podrian provenir de influencias de artistas mas del lado del hip-hop.
En esta ocasión me gusta como construye hooks mas largos en el coro y logra manterner un estilo consiso y propio a pesar de las multiples referencias que toma. La producción se siente minimalista, sin embargo el juego de texturas como voces procesadas, sonidos noise, bajos, pianos e inclusive cajas de ritmos y baterias hacen que esta sensación minimalista sea muy dificil de lograr y que Sam logra construir tanto en the love como en Midnight.
living inside a dream
Apenas terminando el track anterior, Sam logra conectar un nuevo track a la vez que presentandonos como portagonista una guitarra acustica brillante y resonante, que bien nos podria recordar a música del medio oriente, en esta ocasión su amor por la psicodelia se ve mas presente desde el nombre del track “living inside a dream” y esto se ve reflejado en un track que funciona como un puente etereo de voces y cuerdas brillantes.
YOU ARE LOVED
Como habiamos comentado anteriormente la psicodelia y experimentación es un lugar donde Sam le gusta explorar sonoramente y “YOU ARE LOVED” lo demuestra, jugando con arpegiadores, distorsiones vocales y creando una enorme tensión, el track encargo de cerrar el disco es una canción en esteeroides, donde la sutilidad de elementos como respiraciones y explosiones nos hacen entrar al mundo de SAm Koster.
Lo que realmente distingue a Sam es su compromiso de mantenerse auténtico y libre de las limitaciones de cualquier género o expectativa. Su trabajo, ya sea musical, visual o cinematográfico, proviene de un lugar de honestidad pura y exploración personal. Para Sam. Su capacidad para combinar diversas formas de arte, mezclar géneros libremente y explorar nuevos territorios habla de su compromiso con la autoexpresión.
A medida que Sam continúa evolucionando como artista, está claro que su futuro está lleno de emocionantes posibilidades. Con Bloom ya captando la atención de oyentes y críticos.
Morningsiders es una banda de folk-pop indie originaria de la ciudad de Nueva York, que fusiona momentos musicales íntimos con una producción de estudio atmosférica y sofisticada. La banda fue fundada en la Universidad de Columbia por Magnus Ferguson (voz y guitarra), Reid Jenkins (violín y voz) y Robert Frech (piano). Desde sus inicios como un colectivo de Americana con miembros rotativos e interpretaciones improvisadas, han evolucionado hasta convertirse en un trío sólido, enfocado en la composición y producción de canciones.
Morningsiders saltó a la fama en 2015 cuando su canción “Empress” se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando la cima del ranking Viral 50 de Spotify. El tema también apareció en un comercial de Starbucks protagonizado por Oprah Winfrey, lo que amplificó su exposición a nivel nacional e internacional. A partir de ahí, la banda se consolidó como una de las propuestas más frescas dentro de la escena indie folk.
En 2018 y 2019, la banda lanzó una canción nueva cada mes, compilándolas posteriormente en su álbum debut A Little Lift. Con este trabajo, Morningsiders ofreció un sonido más pulido, sin perder la esencia cálida y orgánica que los caracteriza.
En 2020, la banda dio un giro hacia el folk-rock con su segundo álbum, Pollen, explorando nuevas texturas y una instrumentación más robusta. Su búsqueda constante de innovación los llevó a trabajar con el renombrado productor Peter Katis en su EP Easy Does It, donde expanden su sonido sin perder los momentos de brillantez musical y experimentación sónica que los han hecho destacar.
Oddfellows: Un tributo a la tradición folk
Uno de sus proyectos más recientes, el EP Oddfellows, representa un homenaje a la tradición del folk. Grabado en solo cuatro días durante el verano, el disco incluye interpretaciones de baladas tradicionales con más de dos siglos de historia. A diferencia de simples versiones, estas canciones han sido reimaginadas, reflejando la rica evolución que han tenido a lo largo de generaciones y su tránsito por distintas culturas, desde Francia y el Reino Unido hasta Nueva Inglaterra y los Apalaches.
El enfoque de Oddfellows es completamente orgánico y enraizado en la tradición: fue grabado en vivo, con las voces principales capturadas junto con los demás instrumentos, logrando así una sensación de inmediatez y autenticidad. Este EP muestra el respeto de Morningsiders por la historia del folk mientras lo traen a un contexto contemporáneo.
El Track x Track
Two Sisters
El disco comienza con Two Sisters, donde la agrupación nos presentara elemenrtos recurrentes en el disco junto con un estilo propio cargado de armonias y una sensación de bienestar a traves de la música. Con una base de instrumentos acusticos, cuerdas y voces armonizadas el trio nos presenta una canción calida que toma elementos del folk y los rejuvenece a traves de una interpretación tranquila y una isntrumentación que poco a poco va creciendo en fuerza sin perder la sensación nostalgica de la letra.
What Will We Do?
Con un arpegio que entra dentro lo nostalgico, que poco a poco se va llenando de esperanza “What Will Do?” nos va haciendo preguntas que nos ponen en un mood contemplativo, mientras las voces, cuerdas y una sensación atmosferica llenan el espacio sonoro a traves de melodias atmosfericas, realmente el disco viene cargado de estos momentos crecientes atmosfericos que se conbinan con interpretaciones vocales e instrumentales que hacen temblar el corazon.
Con un desgarrador final en un pequño solo de lo que parece ser un instrumento de cuerda frotada la canción logra transmitir una belleza muy interesante, a la vez que ttriste y nostalgica, eso si siempre insinuendo pequeños destellos de esperanza.
Jubilee
Justo en medio del EP , el trio explora un sonido muy clasico del folk y country, con una melodia super pegajoza la canción “Jubilee” nos llena de esperanza y felicidad, que nos recordara a esos momentos super divertidos que podemos pasar junto a alguien, y poder estar agradecidos de todo el jubilo que nos brinda la vida, realmente creo que son temas dificiles de manajer y que la agrupación aborda con genuina autenticidad y los hacen sonar super natural, asi como logran transmitir esa sensación a su audicencia.
Mary´s Dream
Manteniendo una estetica sonora muy bien definida durante todo el disco, Mary´s Dream nos lleva a un vieje etereo de cuerdas y melodias, que pueden cosniderarse mas experimentales y atmosfericas. La canción va creciendo entre pequeñas percusiones y sonidos ligeros de campañas, que nos llevan en un viaje del heroe muy interesante.
Never Had But One True Love
Cerrando el EP, Never Had But One True Love, nos lleva a una historia llena de amor, que combina todos los elementos de este compilado en un estilo mas anecdotico y pop que nos encanta. La canción tiene una vibra un poco diferente ya que no es tan eterea, es una canción mas bien para oir y cantar entre amigos a la vez que la nostalgia de instrumentos como las cuerdas le dan un sello propio.
Morningsiders continúa expandiendo los límites del folk-pop, demostrando que la tradición y la innovación pueden coexistir armoniosamente. Desde sus días como un colectivo universitario hasta su actual estatus como una de las bandas más emocionantes del género.
Con Oddfellows, Morningsiders reafirman su identidad, ofreciendo tanto experimentación sónica como un tributo a las raíces del folk. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia asegura que seguirán siendo una fuerza relevante en la escena musical durante muchos años más.
El artista británico Charles Costa, anteriormente conocido como King Charles, ha dado un giro trascendental en su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo. Esta nueva producción marca una era de reinvención para el músico, quien ha encontrado en la exploración personal su fuente de inspiración más pura.
Tras el éxito de sus recientes sencillos Nothing At The Most, Feel Every Minute y Thief, Costa ha consolidado su identidad artística bajo su propio nombre, alejándose del alias que lo acompañó durante años. Su nuevo disco, lanzado el 24 de enero de 2025 a través de Wipe Out Music, refleja una faceta más introspectiva y madura de su trayectoria musical.
Uno de los tracks culminantes del álbum es When The War Was Starting, una pieza que fusiona el folk, el rock alternativo y elementos electrónicos en una composición llena de emotividad y profundidad. La canción destaca por su atmósfera creciente y una instrumentación que envuelve al oyente en un viaje sonoro conmovedor.
El álbum fue gestado en un estudio ubicado en un antiguo cuartel de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Suffolk, donde Costa trabajó junto a un equipo reducido pero talentoso. Jesse Quin y Tom Hobden aportaron sus habilidades en diversos instrumentos, logrando una riqueza sonora que combina influencias de Bon Iver y RY X con matices de pop electrónico de los años 80.
Más allá de su evolución musical, Charles Costa ha demostrado una admirable dedicación a causas benéficas. Su reciente desafío de correr 90 maratones en 90 días a lo largo del Pacific Crest Trail recaudó más de £169,000 para James’ Place, una organización dedicada a la prevención del suicidio en hombres. Esta proeza física y mental subraya su compromiso con el bienestar y la salud mental.
En el vasto mundo del indie rock, pocas bandas logran capturar la esencia de la crudeza y el ritmo atrapante como lo hace Nurse. Con su nueva canción, Heaven Won’t Help You, nos presentan una mezcla de influencias shoegaze e indie que resulta ser fresca. Desde el primer minuto, la producción destaca por un ritmo vibrante, mientras la voz del vocalista eleva cada línea, creando una atmósfera envolvente.
Formados por cinco músicos veteranos de la escena sueca, Nurse es el resultado de años de experiencia tocando con grandes artistas, pero ahora con su propio sonido, sin compromisos. Cada miembro de la banda ha recorrido diferentes caminos, y su habilidad para fusionar esos trayectos queda clara en Heaven Won’t Help You. La canción no solo destaca por su crudeza, sino también por una producción que logra capturar la energía en bruto del indie rock clásico, con un toque moderno que la hace irresistible.
La banda fue formada en los 90s, pero su debut oficial llegó mucho más tarde. Los miembros originales de Nurse, incluyendo a Pär Edwardson y Stefan Sporsén, junto con las recientes incorporaciones, han encontrado en este proyecto una manera de explorar su creatividad sin límites.
Lo que hace que esta canción sea especial no es solo su estructura sólida, sino la pasión que cada miembro de Nurse pone en su ejecución. Influenciados por gigantes como Steely Dan o Yes, han logrado rendir homenaje al sonido de los 70s y 80s, mientras traen algo fresco al panorama actual.
Nathalie Miller originaria de Brooklyn, Nueva York, Miller comenzó su carrera en el mundo del arte como modelo y fotógrafa, pero encontró en la música el canal perfecto para expresar sus emociones más profundas. Con una mezcla de indie pop, rock alternativo y tintes de dream pop, su sonido se ha convertido en un refugio para quienes buscan canciones con alma.
El viaje musical de Nathalie comenzó en la víspera de Año Nuevo de 2020, cuando tomó la decisión de reservar su primera sesión de grabación. Este fue el primer paso hacia una carrera en la que, después de años explorando la fotografía y las artes visuales, decidió compartir su voz con el mundo. Tres años después, finalmente se lanzó como solista con composiciones propias, marcando el inicio de una propuesta artística genuina y emocionante.
El EP Made Especially for You es una carta abierta a la nostalgia, la amistad y la búsqueda de identidad. Con una producción delicada y letras profundamente personales, Miller nos sumerge en una experiencia sonora que va más allá de la simple escucha: es un recorrido por emociones universales.
Uno de los temas más destacados del EP es Spider, el cualcomo la canción más experimental del EP. Inspirada en una experiencia inquietante en su infancia, Miller relata el momento en que, tras visitar su antiguo hogar, abrió el grifo de su baño solo para ver una araña salir con el agua. Aunque el insecto solo estaba posado en la boquilla del grifo, la ilusión de una infestación en las tuberías la hizo reflexionar sobre cómo, cuando el amor se deteriora, nos aferramos a cualquier rastro de la otra persona, incluso si lo único que queda es el rechazo y el desagrado. Con una producción intrigante y una atmósfera casi hipnótica, Spider convierte esta imagen en una poderosa metáfora sobre la obsesión y la distorsión emocional.
Nathalie Miller ha demostrado que su arte tiene la capacidad de tocar fibras sensibles y conectar con quienes buscan una música que hable desde el corazón. Con su combinación de sonidos etéreos y letras sinceras, su propuesta dentro del indie pop sigue ganando terreno y conquistando nuevos oyentes.
Si aún no has escuchado Made Especially for You, es el momento perfecto para sumergirte en el universo sonoro de Nathalie Miller y dejarte llevar por sus historias.
Gaia Rollo es una cantante, músico y compositora italiana,. nacida en Puglia, Gaia ha recorrido un camino musical que combina estudios académicos con una destacada carrera artística. Tras completar su licenciatura en Canto Jazz en el Conservatorio de Música “Nino Rota” en 2023, Gaia se ha sumergido en el mundo del jazz y más allá, participando en festivales de renombre y colaborando con artistas influyentes del panorama musical.
Su formación académica en canto jazz le permitió profundizar en las complejidades de este género, pero su inquietud artística la llevó a expandir sus horizontes hacia otros sonidos. Un ejemplo claro de su versatilidad es su colaboración en discos de destacados artistas italianos como Giorgio Tuma en We Love Gilberto y Giancarlo Del Vitto en Wink at Me, donde aportó su talento vocal y compositivo, enriqueciendo las producciones con su estilo único.
En enero de 2024, Gaia lanzó su primer sencillo como solista, titulado “Mountains”, una canción que marca el comienzo de un nuevo ciclo artístico. Es una pieza profundamente personal, escrita durante un periodo de transformación en su vida, cuando se mudó a una nueva casa. En la canción, Gaia reflexiona sobre el proceso de reorganizar su vida, tanto física como emocionalmente, mientras trata de dejar atrás lo negativo y encontrar un equilibrio. La canción se caracteriza por una sonoridad alt-pop refinada, influenciada por artistas como St. Vincent y Cate Le Bon, y se perfila como una de las propuestas más interesantes de la música independiente italiana.
El tema fue producido por Matilde Davoli en SudEst Studio, uno de los estudios más importantes del sur de Italia, y cuenta con un videoclip visualmente cautivador dirigido por Balto, que complementa perfectamente la atmósfera introspectiva de la canción.
En un año de grandes cambios, “Mountains” no solo refleja el final de una etapa para Gaia, sino también el inicio de un nuevo viaje artístico que seguramente nos deparará muchas sorpresas.
Desde las playas de Fernandina Beach, Florida, flipturn regresa como una de las bandas más emocionantes de la escena indie rock contemporánea. Con un sonido que mezcla melancolía nostálgica, influencias del new wave y la energía del alt-pop moderno, este quinteto ha cautivado a fanáticos de todo el mundo.
El 24 de enero, flipturn lanzó su esperado segundo álbum, Burnout Days, bajo el sello Dualtone Music Group, acompañado del videoclip de la canción que da nombre al disco. Dirigido por Jacob Cummings, el video captura visualmente la dualidad entre la lucha interna y la esperanza que define al álbum.
Compuesto por Dillon Basse (voz y guitarra), Tristan Duncan (guitarra principal), Mitch Fountain (sintetizadores y guitarra), Madeline Jarman (bajo) y Devon VonBalson (batería), flipturn comenzó tocando en casas universitarias en Gainesville, Florida. Con el tiempo, su dedicación y talento los llevaron a escenarios de renombre como Bonnaroo, Lollapalooza y Governor’s Ball, además de ser invitados al programa Jimmy Kimmel Live.
Su primer álbum, Shadowglow (2022), los llevó a recorrer Estados Unidos de costa a costa, tocando en lugares icónicos como Brooklyn Steel en Nueva York, el 9:30 Club en Washington D.C., y el legendario Red Rocks Amphitheatre en Colorado. Sin embargo, este ritmo vertiginoso también dejó huella en la banda.
“Trabajamos intensamente con Shadowglow y el ritmo fue implacable,” recuerda Basse. “Nos permitió crecer como banda y llegar a más personas, pero no estábamos preparados para las repercusiones mentales de estar fuera de casa durante tanto tiempo.”
Durante el proceso de creación de Burnout Days, la banda se enfrentó a sus propias luchas con el agotamiento. El álbum fue escrito en una cabaña en las montañas de Carolina del Norte y grabado en Sonic Ranch, un estudio ubicado en las tierras fronterizas del sur de Texas. El resultado es el trabajo más colaborativo y catártico de su carrera.
“Queríamos crear un mundo inmersivo,” dice Mitch Fountain. “Fuimos muy intencionales con cada sonido y nos enfocamos en cada detalle.”
Canciones como “Juno”, cuyo riff inicial surgió de un accidente con un sintetizador, reflejan esta atención meticulosa al detalle. Por otro lado, temas como “Rodeo Clown” abordan el peso de las expectativas diarias y el deseo de escapismo, mientras que “Tides” utiliza la naturaleza de Jacksonville como metáfora para los cambios inevitables de la vida.
El álbum cierra con la canción que le da título, “Burnout Days”, un himno que encuentra esperanza en el agotamiento. “Esta canción surgió después de conocer a mi pareja actual,” confiesa Basse. “Ella me ayudó a desacelerar y a aceptar el burnout como una etapa más en la vida, algo de lo que podía aprender y crecer.”
A lo largo de los años, flipturn ha aprendido a equilibrar las exigencias de la vida en la carretera con su creatividad. Su música aborda temas universales como la autoestima, la adicción, la codependencia y la necesidad de seguir adelante, encontrando belleza incluso en los momentos de agotamiento.
“El burnout no es algo exclusivo de los músicos,” dice Basse. “Es lo que sucede cuando te apasiona tanto algo que lo entregas todo. Este álbum trata sobre aceptar ese sentimiento y encontrar formas de lidiar con él.”